Aller au contenu

Gustave Moreau

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Gustave Moreau
Gustave Moreau, Autoportrait (1850)
huile sur toile, 41 × 32 cm,
Paris, musée Gustave-Moreau.
Biographie
Naissance
Décès
Sépulture
Nationalité
Formation
Activité
Père
Autres informations
A travaillé pour
École des beaux-arts (en)Voir et modifier les données sur Wikidata
Membre de
Mouvement
Mécène
Maître
Genres artistiques
Influencé par
Distinction
médaille du Salon de 1864, 1865 et 1869
médaille d'or de la ville de Rouen 1869
Œuvres principales
Apollon et les Neuf Muses (d), Œdipe et le Sphinx, Orphée, Salomé, Hercule et l'Hydre de Lerne (d)Voir et modifier les données sur Wikidata

Gustave Moreau né le à Paris et mort dans la même ville le est un peintre, graveur, dessinateur et sculpteur français.

Encouragé par son père architecte, il bénéficie d'une éducation classique et s'initie dès l'enfance aux arts graphiques. Ses années de formation sont marquées par les enseignements de François-Édouard Picot et sa rencontre avec le style de Théodore Chassériau, qui le pousse vers une approche non académique de la peinture d'histoire. En 1852, il expose pour la première fois au Salon et emménage dans le quartier de la Nouvelle Athènes. La mort de Chassériau le pousse à s'interroger sur son art et à effectuer un second voyage en Italie en compagnie d'Alexandre-Frédéric Charlot de Courcy et d'Edgar Degas, après un premier effectué à l'âge de 15 ans. Il apprend à copier les maîtres de la Renaissance dans plusieurs villes italiennes, imitant avec ferveur Michel-Ange à Rome, mais ne réalise alors presque pas d’œuvres originales. À la fin des années 1850, il se lance dans des projets monumentaux qu'il laisse inachevés et entame une liaison avec Alexandrine Dureux. Sa carrière débute véritablement avec Œdipe et le Sphinx, exposée en 1864, ainsi que les Salons de 1865 et 1869. Il apparaît progressivement comme un rénovateur de la tradition grâce à son approche irréaliste des sujets mythologiques. Son activité diminue dans les années 1870, quoiqu'il développe une activité d'aquarelliste. Il reçoit une consécration officielle en recevant la légion d'honneur. Son goût pour la sculpture, nourri par son second voyage italien, l'inspire essentiellement pour son œuvre peinte.

Il est l'un des principaux représentants en peinture du courant symboliste, imprégné de mysticisme. Son style se caractérise par son goût du détail ornemental, imprégné de motifs antiques et exotiques.

La plupart de ses œuvres sont conservées au musée Gustave-Moreau à Paris.

Gustave Moreau est né le à Paris[1], au 7, rue des Saints-Pères. Il est le fils de Louis Moreau, architecte de la Ville de Paris (1790-1862) et de Pauline Desmoutiers (1802-1884), fille du maire de Douai en 1795-1797 et 1815. Par sa mère, il est apparenté à de puissantes familles terriennes implantées en Flandre, les Brasme, les Le François, les des Rotours[2]. La famille Moreau s'installe en 1827 à Vesoul, Louis Moreau étant alors architecte du département de la Haute-Saône. Les Moreau retournent en 1830 à Paris, au 48, rue Saint-Nicolas d'Antin, puis au 16, rue des Trois-Frères[3].

De santé fragile, le jeune Gustave dessine depuis l'âge de six ans, encouragé par son père qui lui inculque une culture classique. Il entre au collège Rollin en 1837[2] où il reste interne pendant deux ans et remporte un prix de dessin le [4]. Sa sœur Camille (née en 1827) meurt en 1840[4]. Tous les espoirs des parents Moreau se reportent alors sur leur unique fils qui poursuit ses études à domicile[4].

Louis Moreau a étudié à l'École des Beaux-Arts à partir de 1810, il était élève de Charles Percier[4]. C'était un admirateur de l'architecture romaine ainsi que des Encyclopédistes du XVIIIe siècle[4]. Les réalisations architecturales dont il est l'auteur sont du plus pur goût néo-classique[4]. Constatant le manque de formation intellectuelle des artistes de son temps, il eut à cœur de donner à son fils une éducation poussée notamment en ce qui concerne les humanités[4]. Cela passe par une riche bibliothèque familiale dans laquelle on trouve tous les classiques tels Ovide, Dante ou Winckelmann[2]. En dépit de son goût prononcé pour le néo-classicisme, Louis Moreau n'a jamais imposé à son fils aucune de ses idées, il le laissait libre de ses choix[4].

Études et formation

[modifier | modifier le code]

Premier voyage en Italie

[modifier | modifier le code]

En 1841, le jeune Gustave, alors âgé de 15 ans, effectue un premier voyage en Italie avec sa mère, sa tante et son oncle[4]. Son père lui confie avant son départ un carnet de dessins qu'il remplit de paysages et de vues de paysans croqués sur le vif conservé au musée Gustave-Moreau[5],[4].

L'enseignement de François Édouard Picot

[modifier | modifier le code]

Après l'obtention de son baccalauréat, Gustave Moreau est autorisé par son père à suivre une formation de peintre[2]. Louis Moreau avait soumis un tableau de son fils (Phryné devant ses juges) à Pierre-Joseph Dedreux-Dorcy et c'est l'opinion favorable de ce dernier qui a décidé Louis Moreau à autoriser son fils à étudier la peinture[4]. En 1844, il devient élève du peintre néo-classique François Édouard Picot[2]. L'enseignement de Picot est préparatoire au concours d'entrée à l'École des beaux-arts, il consiste à travailler d'après le modèle vivant le matin et à copier des œuvres du musée du Louvre l'après-midi[4]. Grâce à ses enseignements, il intègre les Beaux-Arts en 1846[2]. Mais, las de ses deux échecs successifs au prix de Rome, il quitte cette institution en 1849[2].

Théodore Chassériau

[modifier | modifier le code]
Gustave Moreau, Les Filles de Thespius (1853-1882), Paris, musée Gustave-Moreau.

Après avoir quitté les Beaux-Arts, Gustave Moreau est amené par son père devant les peintures de la Cour des comptes[6]. Au sein de cet édifice, Chassériau a réalisé les peintures de l'escalier d'honneur de 1844 à 1848[α],[10]. Ces peintures suscitent l'enthousiasme de Gustave Moreau qui dit à son père « Je rêve de créer un art épique qui ne soit pas un art d'école »[6]. C'est à partir de cette époque que Gustave Moreau se lance dans des compositions ambitieuses relevant de la peinture d'histoire qu'il retravaille souvent sans toutefois les achever[11]. On retrouve parmi ces grandes compositions inachevées Les Filles de Thespius commencée en 1853, agrandie en 1882 mais demeurée « En voie d'exécution »[12]. Cette toile porte la trace de l'influence de Chassériau, notamment pour la partie centrale qui s'inspire du Tepidarium présenté la même année (1853)[12]. Gustave Moreau se lie d'amitié avec Chassériau en 1850 et prend un atelier dans la même rue que lui[3],[13]. Il voit en lui un véritable mentor et calque même son existence sur la sienne en devenant un jeune homme élégant fréquentant les salons de la Nouvelle Athènes et en assistant aux représentations d'Opéra[11]. Il est très probable que Chassériau ait aidé Moreau à se perfectionner en dessin, notamment pour ce qui concerne les portraits[14]. La plupart des portraits dessinés par Moreau datent d'ailleurs des années 1852-1853 et Moreau possédait des dessins que Chassériau lui avait offert[15].

La rencontre d'Eugène Delacroix

[modifier | modifier le code]

Perdu après ses années d'études dont il trouvait l'enseignement insuffisant[16], Gustave Moreau est allé au domicile d'Eugène Delacroix pour solliciter son aide[4]. Celui-ci ne pouvait pas prendre de nouvel élève dans son atelier[4]. Cependant il comprit son désarroi et lui dit « Que voulez-vous qu'ils vous apprennent, ils ne savent rien[4] ». L'influence de Delacroix est décisive pour le travail du jeune peintre et se constate dès sa première toile au Salon de 1852[4]. On sait également que Delacroix appréciait Gustave Moreau[4].

Les débuts en tant qu'artiste

[modifier | modifier le code]
Gustave Moreau, Le Cantique des cantiques (1853), huile sur toile, 300 × 319 cm, Dijon, musée des Beaux-Arts.

Depuis 1848, Moreau travaille sur une Pietà avec pour source d'inspiration la Pietà de Delacroix de Saint-Denys-du-Saint-Sacrement[β],[2]. La Pietà de Moreau est achetée en 1851 par l'État grâce aux relations de son père mais pour la modique somme de 600 francs soit l'équivalent du prix d'une copie[4]. Il l'expose en 1852 au Salon où elle passe inaperçu, sauf pour Théophile Gautier qui s'étonne de voir une toile si proche de Delacroix chez un élève de Picot[4]. La même année, ses parents lui achètent une maison-atelier — devenue le musée Gustave-Moreau — au cœur de la Nouvelle Athènes où toute la famille Moreau s'installe[20]. Il présente au Salon de 1853 Darius après la bataille d'Arbelles ainsi que Le Cantique des cantiques, toutes deux fortement inspirées de Théodore Chassériau[21]. Vers 1854, il peint le Cavalier écossais, peinture pleine d'une fougue romantique qu'il ne présente à aucun public, elle fait partie de ces œuvres qu'il ne destine qu'à lui-même[22],[23]. Il peint des sujets religieux ou tirés de l'Antiquité et de la mythologie, comme Moïse, en vue de la Terre Promise ôte ses sandales (1854), ou encore Les Athéniens livrés au Minotaure dans le labyrinthe de Crète (commandée par l'État) qui est exposée à l'Exposition universelle de 1855, sans rencontrer de succès, puis envoyée à Bourg-en-Bresse[4].

Mort de Chassériau

[modifier | modifier le code]

La mort de Chassériau survenue en 1856 est une véritable remise en cause pour Gustave Moreau et son art[24]. Il entreprend alors cette année-là Le Jeune Homme et la mort en hommage à son ami Chassériau[4]. Constatant les limites de son art et peinant à finir le tableau Hercule et Omphale commandé par Benoît Fould, il se décide à repartir en Italie. Pour financer ce Grand Tour, son père Louis Moreau fait louer les différents étages de la maison-atelier, dont l'atelier de Gustave qui est alors occupé par son ami Eugène Fromentin en son absence[2]. Son départ est assez précipité à cause d'une histoire sentimentale, ce qui fait qu'il part sans sa mère ni son ami Narcisse Berchère[2].

Second voyage en Italie

[modifier | modifier le code]

En septembre 1857, Gustave Moreau commence son voyage italien en compagnie d'Alexandre-Frédéric Charlot de Courcy (Rome, Florence, Milan, Pise, Sienne, Naples, Venise)[4]; un voyage qui dure deux ans[25].

Gustave Moreau, Putto d'après Raphaël (1858), Paris, musée Gustave-Moreau.

Gustave Moreau arrive à Rome le [26]. Il s'installe à proximité de la villa Médicis et s'inscrit au cours du soir dispensés dans ladite villa où il étudie le modèle vivant[27]. Cela le met au contact de pensionnaires comme Jules-Élie Delaunay et Henri Chapu mais aussi Léon Bonnat et Edgar Degas[28]. Sa vaste culture et son talent lui valent l'admiration de ses camarades d'étude qui font de lui un mentor[28]. Gustave Moreau est aussi à proximité de la villa Farnesina, de l'Accademia di San Luca et de la chapelle Sixtine, et il occupe ses journées à un travail très studieux de copiste[27]. Ce qui l'intéresse en premier lieu ce sont les grands maîtres du XVIe siècle et leurs immédiats successeurs (Michel-Ange, Raphaël, Le Corrège, Le Sodoma et Peruzzi)[29]. Sa démarche ne relève pas de la simple étude visuelle[30]. En copiant les œuvres des peintres qu'il admire, il entend se pénétrer expérimentalement de leur façon de peindre[30]. Son premier travail est une copie d'un fragment de la fresque des Noces d'Alexandre et de Roxane du Sodoma dans la villa Farnesina dont il retient le « ton mat et l'aspect doux de la fresque »[31]. Mais Gustave Moreau est un fervent admirateur de Michel-Ange, il se rend donc à la chapelle Sixtine où il copie pendant deux mois les fresques de Michel-Ange dont il retient « la coloration merveilleusement savante et harmonieuse de ces pendentifs[31] ». Il se rend ensuite à l'Accademia di San Luca et reproduit le Putto de Raphaël qu'il qualifie de « plus beau morceau de peinture[32] ». Cet intérêt exclusif pour l'art de la Renaissance italienne suscite un rappel à l'ordre de son père — passionné par la Rome antique — qui le somme de s'intéresser à l'art antique[29]. Il étudie ainsi les proportions des statues antiques en compagnie de Chapu[29].

Gustave Moreau retourne à Rome d'avril à [33]. Les troubles politiques liés à la guerre d'Italie de 1859 inquiètent Gustave Moreau qui n'est pas sûr de pouvoir se rendre à Naples[34]. Lors de ce second séjour, il réalise une copie de La Mort de Germanicus de Nicolas Poussin au palais Barberini avec le souci de se rapprocher le plus possible de l'original jusque dans les dimensions du tableau[33],[35].

Gustave Moreau arrive à Florence le et retrouve là-bas Élie Delaunay[36]. Il réalise des études d'après des œuvres des Offices, du palais Pitti ou de Santa Maria Novella[30]. Aux Offices, Moreau se prend de passion pour une copie de La Bataille de Cadore qu'il prend pour une esquisse originale du Titien[36]. L'œuvre originale a été détruite dans l'incendie du palais des Doges de 1577[36]. Pour l'aider dans son travail de copie, le tableau est descendu et mis sur chevalet, à sa portée[36]. Moreau réalise aussi une copie de du Baptême du Christ de Verrochio mais ne reproduit que l'ange[37]. En effet, selon Vasari, cet ange est réalisé par Léonard de Vinci à un moment où il dépasse son maître[37]. À partir du mois d'août, il est rejoint par Degas et ensemble ils visitent les églises pour étudier Andrea del Sarto, Pontormo, Bronzino et Bellini[30].

En , Gustave Moreau réalise un second séjour florentin avec sa famille[38]. Degas, qui l'attendait depuis son précédent séjour tint à lui faire découvrir Botticelli[39]. Moreau fait à cette occasion une copie de La Naissance de Vénus[39]. Cette copie de l'ensemble du tableau montre déjà une dissociation entre le trait et la couleur qu'il reprendra dans ses œuvres ultérieures[38]. Moreau réalise aussi une copie du Portrait équestre de Charles Quint par Antoon Van Dyck et une autre du Portrait équestre de Philippe IV d'Espagne par Vélasquez[39]. Ici encore, bien qu'étant à Florence, Moreau ne manifeste pas plus d'intérêt pour les peintres florentins[39].

Gustave Moreau retrouve ses parents en août 1858 à Lugano et la famille se dirige vers Milan[40]. Durant le séjour à Milan, son père qui est passionné par Palladio le contraint à s'intéresser à l'architecture[40].

Le , la famille Moreau arrive à Venise[41]. Gustave Moreau en profite pour étudier Carpaccio qui ne peut s'étudier que dans cette ville[41]. Il avait probablement eu connaissance de ce peintre en raison d'une lettre que Degas lui avait adressée sur les conseils d'un amateur d'art de passage[42]. Il entreprend donc de copier les œuvres de Carpaccio comme La Légende de sainte Ursule ou Saint Georges terrassant le dragon qu'il reproduit grandeur nature[40],[43].

Pise et Sienne

[modifier | modifier le code]

Moreau et Degas passent un court séjour à Pise et à Sienne pendant lequel Moreau réalise quelques esquisses et aquarelles d'après les fresques du Camposanto de Pise[33]. Il réalise notamment quelques copies à l'aquarelle du Triomphe de la mort du Camposanto[44].

Moreau réussit finalement à gagner Naples le et passe deux mois au musée Borbonico[34],[33]. Là-bas, il s'intéresse enfin à l'art antique et fait un travail très prolifique de copie de fresques de Pompéi et Herculanum[45]. Il retrouve là son sujet de prédilection : la peinture d'histoire à sujet mythologique[34]. Parmi ses copies on compte Le Départ de Briséis, Achille et le Centaure Chiron et Jupiter couronné par la victoire[33]. Il retrouve ses amis Bonnat et Chapu en août et entreprend avec eux une ascension du Vésuve[46].

L'attente du triomphe

[modifier | modifier le code]

Gustave Moreau n'a pas produit d'œuvres originales pendant son séjour italien, hormis Hésiode et la Muse qu'il réalise dès son premier séjour à Rome ainsi qu'un Apollon et Marsyas resté très proche des modèles qu'il a pu admirer dans les musées[47],[48]. De retour d'Italie, il reste fixé sur son ambition de devenir peintre d'histoire en faisant un « art épique qui ne soit pas un art d'école » et se consacre donc à des projets monumentaux qu'il ne finit pas comme les Filles de Thespius (évoquées précédemment) commencé en 1853, mais aussi Les Prétendants (commencé après 1858[γ],[49]), Les Rois Mages et Tyrtée chantant pendant le combat, tous deux commencés en 1860[50]. Les compositions inachevées de Gustave Moreau sont consignées dès 1860 dans un carnet de notes offert par son ami Alexandre Destouches[51]. En fait, dès la première page, il fait une liste de 60 « compositions Antiques ou Bibliques » au sein de laquelle on retrouve les œuvres commencées avant le séjour italien ainsi que d'autres à venir[51]. La raison de sa lenteur à réaliser ces projets inachevés et fréquemment interrompus s'explique par le souci qu'il avait de faire des œuvres extrêmement documentées[45]. De plus il souhaitait toujours enrichir ses œuvres de sens nouveaux et allait même jusqu'à indiquer dans des notices des détails qui ne peuvent se représenter par la peinture comme des odeurs ou des sons[52]. C'est ainsi qu'il indique dans sa notice des Filles de Thespius « Au loin, des jardins odorants, des senteurs puissantes d'orangers, de citronniers, de myrtes, se répandent et enivrent »[52]. Toutes ces recherches ne menant à rien de véritablement achevé, Gustave Moreau n'expose aucune œuvre avant 1864[53]. Son père qui s'impatiente un peu lui écrit alors : « Certes je ne veux pas dire, et tu en es bien persuadé, que tu doives suspendre des études que tu fais avec tant de conscience ; mais dans un an lorsqu'elles seront finies, donne-nous un de ces ouvrages qui portent tout d'un coup leur auteur dans les premiers rangs. Ne faut-il pas enfin que ton bon père jouisse du triomphe sur lequel il compte et qu'il attend ! »[54].

La rencontre d'Alexandrine Dureux

[modifier | modifier le code]
Gustave Moreau, La Péri (éventail) (vers 1882), 24 × 44 cm, Paris, musée Gustave-Moreau.

Entre 1859 et 1860, Gustave Moreau rencontre Alexandrine Dureux[55], une institutrice qui habitait à proximité de la maison de Gustave Moreau[56]. Sa liaison avec Alexandrine Dureux était très discrète et bien qu'ils furent très intimes, elle resta sa « meilleure et unique amie »[57]. En effet Moreau ne souhaitait pas fonder de famille, affirmant que « le mariage éteint l'artiste », conformément à un avis répandu à l'époque dans le milieu artistique et littéraire[58]. Il a dessiné plusieurs fois son portrait, lui a donné des cours de dessin et a conçu pour elle une douzaine de peintures, d'aquarelles et d'éventails aujourd'hui conservés au musée Gustave-Moreau[57],[59]. L'éventail La Péri faisait partie de la collection personnelle d'Alexandrine Dureux[60].

Gustave Moreau, Œdipe et le Sphinx (1861), Paris, musée Gustave-Moreau.

Mort de Louis Moreau

[modifier | modifier le code]

Le , Louis Moreau s'éteint[61]. Il n'a donc pas connu le « triomphe sur lequel il compte et qu'il attend ! ». Ce triomphe pourtant est en préparation, c'est Œdipe et le Sphinx. Gustave Moreau travaille sur cette œuvre depuis 1860 mais son souci du perfectionnement allonge le temps nécessaire à la réalisation du tableau[62]. En octobre 1862 il confie à son ami Fromentin : « J'ai pris un carton grandeur d'exécution, achevé le plus possible d'après nature et, pour la millionième fois de ma vie, je me promets (mais soyez sûr qu'il n'en sera rien) de ne pas commencer avant que tout, jusqu'au moindre brin d'herbe, ne soit définitivement arrêté »[63].

Le chemin de Croix de Decazeville

[modifier | modifier le code]
Gustave Moreau, Véronique essuie le visage de Jésus (1862), chemin de croix de Decazeville, huile sur toile, 100 × 80 cm, Decazeville, église Notre-Dame.

En 1862, Gustave Moreau reçoit la commande d'un chemin de croix par Élie Cabrol pour l'église Notre-Dame de Decazeville, par l'intermédiaire d'un de ses amis, le peintre Eugène Fromentin, ayant initialement refusé ce travail[64]. Il accepte cette commande sans grand enthousiasme car c'est un travail laissant peu de place à la créativité de l'artiste[64]. C'est en effet un type de commande que l'on confie habituellement à des artistes et ateliers spécialisé dans le mobilier d'église[64]. Léon Perrault, peintre spécialisé dans la peinture religieuse et élève de Picot tout comme lui a fait en cette même année 1862 un chemin de croix pour l'église Sainte-Radegonde de Poitiers, il est repris tel quel dans plusieurs églises, ce qui montre que l'originalité n'est pas de mise[64]. Moreau réalise ses différentes stations de juin 1862 à février 1863 dans le plus parfait anonymat et refuse de signer ses toiles pour ne pas être confondu avec les peintres de sujets religieux[65],[66]. Il se rêve peintre d'histoire et il attend le Salon de 1864 pour signer de son nom une œuvre qui lui apportera cette notoriété[66]. Les toiles ont été très rapidement exécutées, entre trois et quatre jours pour chaque toile[67]. Ces stations sont marquées par une forte sobriété, ce qui contraste avec la tendance habituelle de Gustave Moreau à multiplier les détails[68]. Le chemin de croix marque une étape importante dans le travail de Moreau puisque c'est la première réalisation qu'il mène à son terme depuis son voyage en Italie. De plus elle est annonciatrice de son Œdipe et le Sphinx puisque sur la station 6, Véronique a la même attitude que le sphinx et le Christ, la même attitude que l'Œdipe[69]. Jusque dans les années 1960 les toiles — puisqu'elles ne sont pas signées — ont longtemps été attribuées à l'un de ses élèves[δ],[70].

Les années Salons

[modifier | modifier le code]

La période allant de 1864 à 1869 marque le réel début de carrière de Gustave Moreau[71]. Ses anciens essais malheureux aux Salons sont pour ainsi dire oubliés et c'est désormais le peintre d'histoire qu'on acclame[71]. Les tableaux qu'il produit durant cette période ont ce format moyen mais très allongé qui les caractérise[71]. Pour trouver cette proportion, Moreau avait mesuré avec sa canne la Vierge aux rochers de Léonard de Vinci[71].

Œdipe et le Sphinx

[modifier | modifier le code]
« Le Sphinx de M. Gustave Moreau empêchant M. Courbet de dormir », caricature de Cham publiée dans Le Charivari du [72].
Œdipe et le Sphinx (1864), New York, Metropolitan Museum of Art.

En 1864, Moreau accède à la notoriété lorsqu'il expose au Salon sa toile Œdipe et le Sphinx, qui est achetée 8 000 francs par le prince Jérôme Napoléon[73]. Avec Œdipe et le Sphinx, Moreau entend donner un nouveau souffle à la peinture d'histoire[74]. En effet, la peinture qui attire sur elle les admirations et les critiques du Salon de 1863, c'est la Naissance de Vénus de Cabanel[74],[75]. Mais, au Salon des refusés c'est Manet qui triomphe avec son Déjeuner sur l'herbe et attire à lui les jeunes peintres naturalistes[74]. Le Salon de 1864 montre que la mort annoncée de la peinture d'histoire était prématurée et Cham se plaît à montrer le sphinx de Moreau empêchant Courbet de dormir[76]. L'œuvre, saluée par la critique est qualifiée de « coup de tonnerre qui a éclaté en plein palais de l’Industrie »[77]. La critique remarque la ressemblance avec l'Œdipe explique l'énigme du sphinx d'Ingres[78] et pour cause, Moreau connaissait le tableau d'Ingres et s'en est inspiré pour l'apparence de son sphinx[73]. Cependant Moreau se distingue de l'œuvre d'Ingres par la façon irréaliste avec laquelle le sphinx s'agrippe à Œdipe[76]. En effet il y a là quelque chose de moral qui attire l'attention de la critique, ce qui fait dire à Théophile Gautier qu'il s'agit d'un « Hamlet grec »[79]. Gustave Moreau donne le message de l'œuvre dans cette citation[76] :

« Voyageur à l'heure sévère et mystérieuse de la vie, l'homme rencontre l'énigme éternelle qui le presse et le meurtrit. Mais l'âme forte défie les atteintes enivrantes et brutales de la matière et, l'œil fixé sur l'idéal, il marche confiant vers son but après l'avoir foulée aux pieds. »

Le « Benvenuto Cellini de la peinture »

[modifier | modifier le code]
Jason
Gustave Moreau, Jason (1865), Paris, musée d'Orsay.
Le Jeune Homme et la mort
Gustave Moreau, Le Jeune Homme et la mort (1865), Cambridge, Fogg Art Museum.
Le Sodoma, Noces d'Alexandre et de Roxane (1516-1517), Rome, villa Farnesina.

Au Salon de 1865, Manet créé à nouveau le scandale, cette fois-ci avec son Olympia dont la nudité, parce qu'elle ne se rapporte pas à la peinture d'histoire, choque[80]. Moreau présente deux tableaux à ce Salon : Jason et Le Jeune Homme et la mort, d'une facture minutieuse proche de l'Œdipe de l'année passée[81]. Mais justement, ces toiles ne surprennent plus après l'Œdipe et le succès est donc bien moindre[81]. Pis encore, ce souci du détail provoque les railleries de certains critiques qui le qualifient ironiquement de « Benvenuto Cellini de la peinture »[23].

Jason et Médée
[modifier | modifier le code]

Le sujet du tableau est tiré des Métamorphoses d'Ovide dont Moreau possédait une édition française de 1660[82]. On y voit Médée tenant le philtre enchanteur et la main qu'elle pose sur l'épaule de Jason s'inspire du fragment de fresque Noces d'Alexandre et de Roxane que Moreau avait copié à la villa Farnésine lors de son séjour romain[82]. Jason quant à lui est le symbole de la jeunesse chez Moreau et se retrouve dans des toiles ultérieures[82]. Alors qu'on sait que Moreau connaissait la Médée de Delacroix, il choisit de montrer ici un couple apaisé et victorieux[83]. Cependant, bien que Jason soit effectivement au premier plan, c'est bien Médée qui domine, par sa tête placée plus haut et son regard mystérieux et inquiétant[83],[84]. La critique émet des réserves et c'est ainsi que Maxime Du Camp lui conseille d'éviter « cette espèce d'orfèvrerie mignonne et gracieuse qui est plutôt de l'ornementation que de la peinture »[82].

Le Jeune Homme et la mort
[modifier | modifier le code]

Le Jeune Homme et la mort est un hommage rendu à Chassériau[81]. Chassériau y est représenté sous des traits juvéniles et son corps idéalisé est inspiré de la copie d'un écorché vu au musée Borbonico[85]. L'œuvre avait été commencée en 1856, après la mort de l'artiste et Gautier reconnaît dans ce tableau le visage de Chassériau jeune, quoique idéalisé[86]. La mort quant à elle est personnifiée sous les traits d'Atropos, flottante, avec un sablier et une épée qui coupera inexorablement le fil de la vie[86].

Malgré cette réception quelque peu critique, le succès de Moreau en tant que rénovateur de la tradition classique n'en est pas moins réel[23]. C'est ainsi qu'il est invité au château de Compiègne par l'empereur et l'impératrice pendant une semaine à partir du [87]. Le peintre se dit à la fois flatté et très embêté et c'est pourquoi il demande des conseils à son ami Fromentin, invité un an plus tôt[87],[83].

À la recherche d'une iconographie nouvelle

[modifier | modifier le code]
Gustave Moreau, Jeune fille thrace portant la tête d'Orphée (1865), huile sur bois, Paris, musée d'Orsay.
alternative1 alternative2
Caricatures de Cham du Salon de 1866 (Le Charivari)[ε].
alternative3 alternative4
Caricatures de Bertall du Salon de 1869 (Journal amusant)[ζ].

Au Salon de 1866, Moreau présente Jeune Fille thrace portant la tête d'Orphée et Diomède dévoré par ses chevaux[23]. Ce dernier tableau choque les visiteurs par sa cruauté et détonne dans la production de Moreau dont on sait qu'il préférait l'homme rêvant à l'homme agissant[23],[91],[92]. Quant à l'autre tableau, Jeune Fille thrace portant la tête d'Orphée, il rencontre un certain succès puisqu'il est acheté par l'État à l'issue du Salon et accroché l'année suivant au musée du Luxembourg[92]. Sur cette huile sur bois, on voit une jeune fille recueillant la tête d'Orphée sur une lyre, « comme celle de saint Jean-Baptiste sur un plat d'argent aux mains d'Hérodiade » précise Théophile Gautier[η],[94]. La spécificité de ce tableau par rapport à la peinture d'histoire qui avait cours jusqu'alors, c'est que l'épisode représenté n'existe pas[95],[96]. C'est Moreau lui-même qui a inventé cet épisode[95]. Cette œuvre est donc la première manifestation de son symbolisme, avant même que le concept ne soit défini par le manifeste de Moréas ; l'artiste plonge en lui-même pour y trouver les visions à représenter dans ses œuvres[97].

Le Salon de 1869 constitue un formidable paradoxe. Les œuvres qui y sont présentées, Prométhée et Jupiter et Europe, sont très finies et ont été pensées en vue de leur exposition au Salon[98]. Le jury est d'ailleurs très favorable et décerne à Moreau sa troisième médaille consécutive qui l'empêche désormais d'en avoir davantage[θ],[98]. De Jupiter et Europe, Gautier, enthousiaste, remarque à juste titre que le Jupiter s'inspire des taureaux androcéphales assyriens ; et de Prométhée, il décèle une analogie entre son sacrifice et celui du Christ[100],[101].

Toute la critique n'est donc pas négative mais tout de même, les œuvres que Moreau présente à ce Salon de 1869, comme au Salon de 1866, sont fortement critiquées et caricaturées[101],[99]. Cham, qui naguère se riait de Courbet avec le Sphinx de Moreau s'amuse dorénavant de l’Orphée de Moreau avec ces mots : « Il n'y a pas qu'Orphée pour avoir perdu la tête, et ce pauvre Moreau donc ! Espérons qu'on la lui retrouvera aussi »[102]. Touchant son Jupiter et Europe, les amateurs sont choqués par le fanon du taureau qu'ils jugent disproportionné et Bertall caricature les deux envois du Salon de 1869[100],[103]. Face à ces critiques, il cesse d'exposer jusqu'en 1876[104]. De plus, au cours de ces deux Salons, ce sont d'autres noms qui marquent les visiteurs : Courbet avec La Remise de chevreuils et La Femme au perroquet, Manet avec Le Balcon et Le Déjeuner dans l'atelier, Renoir avec En été ou encore La Peste à Rome de son ami Delaunay[92],[100]. Moreau à cette époque — l'Orphée mis à part — est plus un illustrateur qu'un créateur de mythes[97],[105].

Les troubles parisiens
[modifier | modifier le code]

Quoiqu'il ait déserté les Salons, Moreau ne déserte ni sa ville ni son pays, il décide de rester dans un Paris assiégé et de plus en plus affamé[7]. Il s'engage dans la garde nationale en août 1870 et défend la ville jusqu'à ce qu'une crise de rhumatisme l'empêche d'utiliser son épaule et son bras gauche en novembre[106],[107]. Durant cette année 1870, il projette de faire un monument mi-peint, mi-sculpté « à la mémoire de nos sublimes vaincus et à la campagne héroïque de 1870 »[106]. Mais une fois l'exaltation passée, il abandonne le projet[106]. Il ne garde pas non plus un bon souvenir de la Commune de Paris qui donne lieu à l'incendie de la Cour des Comptes, ce lieu dont la découverte des peintures de Chassériau l'avait enthousiasmé vingt ans plus tôt[7].

Triomphe du symbolisme

[modifier | modifier le code]

L'Inspiration du peintre semble s'être tarie après ces troubles parisiens[108]. Il peint peu et refuse même des opportunités. En raison de son aversion pour le Prussien contractée au moment du siège de Paris, il refuse de participer à l'Exposition universelle de 1873 à Vienne, ne voulant pas prêter son Jeune Homme et la Mort à un pays germanique[106],[109],[110]. En 1874, il refuse l'offre de Chennevières qui lui proposait de peindre le décor de la chapelle de la Vierge dans l'église Sainte-Geneviève et refuse six ans plus tard de décorer la Sorbonne : « je me crois plus utile à une autre tâche ; je veux rester peintre de tableaux »[111],[112]. Il reçoit les insignes de chevalier de la Légion d'honneur le , ce qui atteste sa reconnaissance officielle et il en est très flatté[113],[114]. Dans son discours, Henri Wallon, dit « Que nous prépare-t-il maintenant ? C'est le secret du Sphinx, qu'un autre Œdipe pourrait interroger » et c'est justement au Salon suivant, en 1876, qu'il fait un retour remarqué[114],[111].

Salon de 1876 : naissance du symbolisme

[modifier | modifier le code]

C'est avec trois œuvres importantes que Moreau se présente au Salon de 1876 : Hercule et l'Hydre de Lerne, Salomé dansant devant Hérode et L'Apparition ; il expose aussi un Saint Sébastien[112],[115]. L'Apparition possède une caractéristique particulière : c'est une aquarelle, une technique picturale qui fera sa popularité auprès des amateurs[112],[116]. Bien que Moreau se présente comme peintre d'histoire, ce que note la critique c'est surtout l'étrangeté avec laquelle l'artiste traite ces sujets[115]. Celui qui avait théorisé la richesse nécessaire est ici accusé de « richesse gaspillée »[115]. Mais celui qui comprend le mieux la spécificité de l'art de Gustave Moreau, en le dénigrant, c'est Émile Zola[115] :

« Ce retour à l'imagination a pris, chez Gustave Moreau, un caractère particulièrement curieux. Il ne s'est pas jeté de nouveau dans le romantisme, comme on aurait pu s'y attendre ; il a dédaigné la fièvre romantique, les effets faciles des couleurs, les débordements d'un pinceau en quête d'inspiration pour couvrir la toile de contrastes d'ombre et de lumière à en avoir mal aux yeux. Non ! Gustave Moreau s'adonne au symbolisme. […] Son talent consiste à prendre des sujets déjà traités par d'autres peintres et à les représenter d'une autre manière, beaucoup plus adroitement. Il peint ces rêveries – mais pas ces rêveries simples et bienveillantes comme nous faisons tous, pécheurs que nous sommes – mais des rêveries subtiles, compliquées, énigmatiques, dont on n'arrive pas tout de suite à démêler le sens. Quel est, à notre époque, le sens d'une telle peinture ? – il est difficile de répondre à cette question. J'y vois, je le répète, une simple réaction contre le monde contemporain. Elle ne représente pas un bien grand danger pour la science. On passe devant en haussant les épaules et c'est tout »

— Émile Zola, Le Salon de 1876

Le mot est lâché : symbolisme. Voilà que 10 ans avant le Manifeste du Symbolisme de Jean Moréas, Zola nommait malgré lui le mouvement dont Moreau allait devenir le chef de file[117],[118].

L'Exposition universelle de 1878

[modifier | modifier le code]

L'Exposition universelle de 1878, censée redorer le blason d'une France défaite en 1870, est organisée par Chennevières, celui-là même qui avait proposé à Moreau la décoration de l'église Sainte-Geneviève[119]. Cet homme amateur du « grand style » décida de privilégier la peinture d'histoire au détriment du paysage dont l'intérêt croissait auprès du public[119]. Ainsi l'impressionnisme y était tout à fait absent et Courbet ne fut autorisé à présenter qu'une œuvre en raison de sa participation à la Commune de Paris[119]. Cela laissait le champ libre à Moreau qui présenta pas moins de 11 œuvres à cette exposition (six peintures et cinq aquarelles) avec parmi elles, certaines déjà connues[119],[120]. Les sujets bibliques sont davantage représentés et Moreau, qui avait gardé un souvenir horrifié de la Commune de Paris, cache derrière eux un discours tout politique sur son époque « Le Jacob serait l'ange de la France l'arrêtant dans sa course idiote vers la matière. Le Moïse, l'espérance dans une nouvelle loi représentée par ce mignon d'enfant innocent et poussé par Dieu. Le David, la sombre mélancolie de l'âge passé de la tradition si chère aux grands esprits pleurant sur la grande décomposition moderne, l'ange à ses pieds prêt à rendre l'inspiration si on consent à écouter Dieu »[121]. Zola, agacé de ne pas voir l'impressionnisme représenté à cette exposition ne cache néanmoins pas combien Le Sphinx deviné le trouble[122]. Pour lui Moreau n'a rien à voir avec les autres artistes présents ici, il est inclassable[122]. La présence de Gustave Moreau à cette exposition universelle marque durablement de nombreux peintres et poètes que l'on dira symbolistes. Parmi eux, le jeune Odilon Redon admire les œuvres du maître, « L'excellente qualité de son esprit et le raffinement qu'il met dans la pratique de l'art de peindre, le placent à part dans le monde des beaux-arts contemporains »[123],[124].

Dernier Salon et reconnaissance officielle

[modifier | modifier le code]

En 1880, Moreau fait son dernier Salon[125]. Il y présente une Galatée et une Hélène[ι],[125]. Il est promu officier de la Légion d'honneur le 26 janvier 1882[126],[127]. L'Opéra de Paris fait appel à lui pour dessiner les costumes de Sapho, il envoie alors 30 dessins de costumes et est invité à la première le 2 avril 1884[128]. En 1887, il est nommé membre du jury pour l'admission aux Beaux-Arts de la future Exposition universelle de 1889[129]. Élu à l'Académie des beaux-arts le 22 novembre 1888, Moreau prend la place de Gustave Boulanger, qui avait obtenu cette place face à Moreau en 1882 et qui avait également obtenu le Prix de Rome face à Moreau en 1849[130],[131],[132]. Cette reconnaissance officielle surprend les critiques, étonnés de voir l'ermite Moreau s'introduire dans les milieux académiques qu'il méprise[132].

Phénomène littéraire et phénomène de société

[modifier | modifier le code]
Phénomène de société
[modifier | modifier le code]
Gustave Moreau, Le Songe d'un habitant Moghol, Les Fables de La Fontaine (vers 1881), collection particulière.

Bien que ses œuvres de Salon déchaînent la critique, elles attirent aussi de nombreux amateurs et des plus fortunés[116]. C'est d'ailleurs tout le paradoxe du succès de Gustave Moreau, il vend peu mais se permet de choisir ses acheteurs car ses acheteurs sont très fortunés, ce qui fait de lui un peintre « obscurément célèbre » selon les mots d'Ary Renan[κ],[133]. La comtesse Greffulhe, les Rothschild, Beer, Goldschmidt, Mant ; tous sont prêts à payer des prix très élevés pour obtenir des œuvres d'un artiste réticent à se séparer de ses créations[134]. C'est à partir de 1879 que ses revenus s'améliorent brusquement, il gagne quatre fois plus en quatre ans qu'il n'en avait gagné en dix-huit ans[116]. « À partir de 1878, je n'ai fait que de toutes petites choses » écrit-il, car la commande presse et deux amateurs insistent auprès de Moreau pour obtenir des œuvres (notamment des aquarelles) : Charles Hayem et Antoni Roux[135]. Hayem est fasciné par les envois de Moreau au Salon de 1876 puis à l'Exposition universelle de 1878 et fait l'acquisition de L'Apparition et de Phaéton[135]. Il enchaîne les commandes d'aquarelles et à la fin de l'année 1890, il possède déjà plus de cinquante œuvres du peintre[135]. Son acharnement est tel que certains amateurs parisiens pensent qu'il faut passer par lui pour obtenir une œuvre de Moreau[136]. Antoni Roux quant à lui rend visite au peintre dans son atelier et entretien des relations amicales avec lui[137]. Il formule en 1879 le projet de faire illustrer en aquarelle les Fables de La Fontaine par les meilleurs artistes de son temps pour mettre à profit cette technique qui connaît un renouveau[138]. Moreau en fait 25 et choisit surtout des fables mythologiques, y introduisant des éléments relatifs à l'Inde, tout intéressé qu'il était par les arts de ce pays et se souvenant que Pilpay était, avec Ésope, l'une des sources de La Fontaine[139],[140]. Quand Roux présente une partie des aquarelles au public, en 1881 à la galerie Durand-Ruel, la critique est unanime quant à la supériorité de l'art de Moreau[141],[137]. Charles Blanc, l'auteur de la Grammaire, est admiratif : « Il faudrait créer un mot tout exprès si l'on voulait caractériser le talent de Gustave Moreau, le mot colorisme, par exemple, qui dirait bien ce qu'il y a d'excessif, de superbe et de prodigieux dans son amour pour la couleur »[142]. Conscient de ce succès, Roux confie à Moreau l'exclusivité des autres aquarelles, convaincu de la supériorité de son talent[143]. Roux lui demande plus d'animaux, Moreau va donc au Jardin des Plantes étudier à fond toutes sortes d'animaux, jusqu'à se faire livrer chez-lui des grenouilles par Roux lui-même[143]. Ce sont au total 63 pièces que Moreau réalise et qui sont exposées, avec quatre grandes aquarelles lors d'une exposition personnelle en 1886, dans la galerie Goupil — à Londres et à Paris — grâce à Théo Van Gogh, gérant de la galerie[144],[145]. C'est la seule exposition personnelle de Gustave Moreau de son vivant[146],[145].

Phénomène littéraire
[modifier | modifier le code]
Aubrey Beardsley, J’ai baisé ta bouche Iokanaan (1893), illustration pour la pièce de théâtre Salomé d'Oscar Wilde.

Mais en plus d'être un phénomène de société, Gustave Moreau est un véritable phénomène littéraire. Tout d'abord, Gustave Moreau était un grand lecteur et possédait une bibliothèque conséquente dans laquelle se trouvaient en bonne place tous les classiques de la littérature antique ainsi que les classiques français et étrangers de l'époque moderne (Montaigne, Rabelais, Malherbe, Boileau, La Bruyère, Cervantès, Shakespeare…)[147]. Parmi les contemporains il admirait Alfred de Vigny, Leconte de Lisle, Gérard de Nerval et Baudelaire dont il possédait les Fleurs du Mal dédicacées par Caroline Aupick, mère du poète[148]. Moreau vouait une admiration totale à l'œuvre de Baudelaire et la maison son oncle, Louis Emon jouxtait celle de Mme Aupick[148]. Cependant rien n'atteste une rencontre entre le peintre et le poète[148]. Moreau a peu écrit et le seul texte signé de sa main connu de son vivant est l'éloge de Gustave Boulanger, peintre auquel il succède à l'Académie des beaux-arts[149]. Ses autres textes sont privés, il s'agit de sa correspondance abondante ainsi que des notes qu'il rédige à propos de ses œuvres, notamment pour les expliquer à sa mère devenue sourde et dans une moindre mesure à certains amateurs avides d'explications[149],[150]. Il a également écrit de très nombreuses notes ainsi que des commentaires en marges de dessins[151]. Bien qu'il n'ait rien publié, Moreau confesse « J'ai déjà trop souffert dans toute ma vie d'artiste de cette opinion imbécile et absurde que je suis trop littéraire pour un peintre »[149]. Cette étiquette de peintre littéraire n'a rien d'un compliment, Moreau définit d'ailleurs cette appellation comme « peintre non véritablement peintre »[152]. Cependant il semble mériter cette appellation et pour deux raisons ; premièrement parce que ses œuvres sont empreintes de littérature et notamment de la Fable (mythologie, Bible, légendes) et deuxièmement parce que la littérature est empreinte de ses œuvres[152]. Moreau est certainement le peintre qui a le plus inspiré les poètes Parnassiens et symbolistes et le recueil de poèmes Le Parnasse contemporain publié en 1866 recèle déjà de nombreux poèmes inspirés d'œuvres de Moreau[153]. Huysmans en particulier accorde une place de premier choix à Gustave Moreau dans À rebours puisque le personnage de des Esseintes y contemple sa Salomé et rêve devant elle[154]. Moreau est toujours présent dans ses romans suivants En rade et La Cathédrale[154]. Jean Lorrain quant à lui raconte dans Monsieur de Phocas l'histoire d'un jeune homme qui se rend, envouté, au musée Gustave Moreau[155]. Oscar Wilde pour sa Salomé a été inspiré par L'Apparition de Gustave Moreau et cela est patent chez Aubrey Bearsley qui illustre la pièce de théâtre en faisant flotter la tête de saint Jean-Baptiste comme dans l'œuvre de Moreau[156]. Enfin, Marcel Proust est certainement celui qui cite le plus Gustave Moreau[157]. Entre 1898 et 1900 il écrit Notes sur le monde mystérieux de Gustave Moreau, non publié de son vivant[157]. Il connaissait bien l'œuvre de Moreau par l'intermédiaire de Charles Ephrussi[158]. En somme, il y a eu selon l'expression de Mireille Dottin-Orsini, une « littérature Gustave Moreau »[152], à un point tel que, selon Gilles Pellerin, on « peut se demander quelle serait la place occupée par Gustave Moreau dans l'histoire de la peinture française n'eût été de l'intérêt que lui ont accordé certains écrivains de son époque »[159].

Perte des deux femmes de sa vie

[modifier | modifier le code]

Cette période de succès finit en période de deuil pour Gustave Moreau. En effet, il perd sa mère en 1884 puis Alexandrine Dureux en 1890[150]. Lors du décès de sa mère il erre aux Tuileries où celle-ci avait coutume de l'emmener dans son enfance puis trouve refuge chez Alexandrine Dureux[160]. Cette mort constitue une cassure dans son existence, il écrit à son architecte en 1895 « je suis aujourd'hui, depuis la mort de ma mère, comme un étudiant, ayant réduit tout ce qui touche à ma personne au seul indispensable »[160]. En 1885, à la suite de la mort de sa mère, il entreprend un premier inventaire de ses œuvres comprenant celles qu'il avait en sa possession et celles qui se trouvaient chez des collectionneurs[161]. Moreau se rapproche alors encore plus d'Alexandrine Dureux mais celle-ci tombe malade[59]. Pendant cinq mois, il lui rend visite à la clinique où elle était soignée jusqu'à ce que la maladie l'emporte en mars 1890[59]. Gustave Moreau dessine lui-même le monument funéraire d'Alexandrine Dureux au cimetière Montmartre et y fait graver les initiales A et G[59]. Il s'engage alors dans une série de compositions symbolistes où domine une méditation sur la mort comme La Parque et l'ange de la mort et Orphée sur la tombe d'Eurydice peinte à la mémoire d'Alexandrine Dureux[162].

Préparer la postérité

[modifier | modifier le code]

Durant cette dernière période de sa vie, Gustave Moreau prépare la postérité en devenant le professeur de jeunes artiste qui compteront parmi les avant-gardes du XXe siècle ainsi que par la création de son vivant de son propre musée qui sera ouvert après sa mort.

Le professeur

[modifier | modifier le code]

Gustave Moreau a d'abord donné des cours particuliers à des jeunes gens de familles fortunées[163]. On trouve parmi eux George Desvallières, Jean-Georges Cornélius et Georges Méliès qui refusait d'intégrer l'usine familiale de chaussures et préférait étudier les beaux-arts[163],[164]. Néanmoins, Moreau n'a pas tout de suite accepté de devenir un professeur officiel[165]. Il avait déjà décliné en 1888 un poste de professeur à l'école du soir à l'École des beaux-arts pour y remplacer son ami Léon Bonnat, car à l'époque Alexandrine Dureux est malade[165]. Cependant, lorsque sur son lit de mort, Jules-Élie Delaunay le prie de prendre sa place comme professeur, il se sent dans l'obligation morale d'accepter[165]. Il le remplace d'abord provisoirement puis devient professeur titulaire d'un des trois ateliers de l'École des beaux-arts, les autres étant ceux de Jean-Léon Gérôme et Léon Bonnat[165]. Enseignant très apprécié, il eut de nombreux élèves[166]. Moreau invite peu ses élèves à son atelier de la rue de La Rochefoucauld, il préfère les emmener au Louvre pour qu'ils recopient les grands maîtres selon leurs goûts et leur tempérament[167],[168]. Et quand il les invite à son atelier — rue de de La Rochefoucauld — il les reçoit dans un appartement dont les murs sont recouverts de copies qu'il a réalisé lui-même en Italie et au Louvre[168]. Car ce qu'il veut c'est que ses élèves se pénètrent de l'art des anciens comme il l'avait lui-même fait jadis, jeune étudiant qu'il était, dans l'atelier de Picot qui jouxtait son domicile[168],[169]. D'ailleurs, Moreau est toujours resté reconnaissant de l'enseignement de son maître puisqu'il fit toujours suivre son nom de la mention « élève de Picot » jusqu'à son dernier Salon en 1880[170]. Tout comme Picot, il emmène ses élèves recopier d'après les maîtres au Louvre les après-midi et tout comme lui, il sut se forger une réputation de pédagogue apprécié et libéral qui attirait tous les jeunes gens épris d'indépendance[171],[169],[167],[172]. Moreau s'est fait à la fois professeur et ami, il n'hésitait pas à souligner les défauts des productions de ses élèves mais reconnaissait aussi leurs mérites et les invitait toujours à trouver par eux-mêmes leurs sources d'inspiration et à travailler toujours davantage : « Exercez votre cerveau, pensez par vous-même. Que m'importe que vous restiez des heures entières devant votre chevalet si vous dormez »[173],[167]. Mais Moreau ne demandait pas à ses élèves des copies serviles, des fac-similés[167]. Il voulait que ses élèves se pénètrent de l'atmosphère et de la technique des peintres qu'ils recopiaient et il reconnaissait du génie à une grande diversité de peintres et de toutes les époques[167]. Un jour il affirmait son admiration pour Raphaël et le lendemain qui pouvait affirmer qu'il n'y avait pas de plus grand maître que Chardin[167]. Matisse dit à ce propos : « Moreau savait distinguer et nous montrer quels étaient les plus grands peintres, tandis que Bouguereau, lui, nous conviait à admirer Jules Romain »[167]. Moreau est aussi singulier dans son rapport à la couleur ; car à la différence des autres ateliers qui n'autorisaient l'étudiant à peindre qu'une fois son dessin bien assuré, Moreau enjoint très tôt les siens à user de la couleur[167]. Il rompt ainsi avec une tradition toute ingresque selon laquelle « le dessin est la probité de l'art » mais ne souscrit pas non plus à la démarche impressionniste qui veut que rien ne s'intercale entre la vision du peintre et la toile ; Moreau dit au contraire que la couleur doit être en adéquation avec l'idée du peintre, elle doit être au service de son imagination et non pas de la nature[174],[167]. Son ultime conseil fut le suivant[175] :

« Faire simple et s'éloigner du faire lisse et propre. La tendance moderne nous mène à la simplicité des moyens et à la complication des expressions […] Copier l'austérité des maîtres primitifs et ne voir que cela ! En art désormais, comme l'éducation des masses encore vague se fait peu à peu, il n'y a plus besoin de finir et de pousser jusqu'au peigné, pas plus qu'en littérature nous aimerons la rhétorique et les périodes bien achevées. […] Aussi l'art prochain – qui condamne déjà les méthodes de Bouguereau et d'autres – nous demandera seulement des indications, des ébauches, mais aussi l'infinie variété des impressions multiples. On pourra encore finir, mais sans en avoir l'air. »

Lorsque Gustave Moreau meurt en 1898, il laisse des élèves désorientés parmi lesquels deux tendances se dessinent, l'une idéaliste portée par Rouault, Maxence et Marcel-Béronneau et l'autre, naturaliste, portée par Matisse, Evenepoel et Marquet[175]. Il fut le dernier grand professeur de l'École des Beaux-Arts, même David et Ingres n'eurent pas autant d'élèves prestigieux que lui[176]. Ses élèves se firent remarquer au Salon d'automne de 1905 par la modernité de leur peinture et reconnurent qu'ils avaient trouvé en Gustave Moreau un maître hors du commun au point d'organiser des expositions communes en 1910 puis en 1926 pour fêter le centenaire de sa naissance[175],[163].

Liste non exhaustive

L'escalier en spirale (1895) dessiné par Albert Lafon, reliant les deux ateliers du musée Gustave-Moreau.

À l'âge de 36 ans déjà, presque inconnu, Gustave Moreau songeait à conserver son atelier[177]. « Ce soir 24 décembre 1862. Je pense à ma mort et au sort de mes pauvres petits travaux et de toutes ces compositions que je prends la peine de réunir. Séparées, elles périssent ; prises ensemble, elles donnent un peu de ce que j'étais comme artiste et du milieu dans lequel je me plaisais à rêver »[177]. Après la mort de sa mère et d'Alexandrine Dureux, Moreau se retrouve seul et affaiblit[178]. Il avait été opéré de la maladie de la pierre en 1892 et depuis lors il allait chaque année faire une cure à Évian[179]. Evenepoel écrit : « Il vieillit un peu, le cher homme, ses cheveux se font rares sur le haut du crâne, il en a vraiment à grand-peine encore quelques douzaines et il m'a dit souffrir de l'estomac et de la vessie »[179]. Moreau renonce à l'idée de faire une exposition posthume à l'issue de laquelle ses œuvres seraient vendues et de fait dispersées, comme ce fut le cas de Delacroix, Corot, Millet et bien d'autres[180],[178]. Cette idée avait pourtant été celle de l'artiste pendant longtemps, sur les conseils de Puvis de Chavannes et elle se retrouvait dans le testament de sa mère en 1883[180]. Mais Moreau se ravise, il veut un musée[178]. Il en formule l'idée en 1893 et songe à construire un local à Neuilly[180]. Son projet se fixe en 1895 quand il fait appel à l'architecte Albert Lafon (1860-1935) pour agrandir et transformer la maison familiale qui doit devenir son musée[181]. Moreau prépare alors avec soin la présentation du musée, entreprenant la réalisation en grand format — format de musée — de plusieurs compositions, rédigeant et recommençant plusieurs fois les notices de ses œuvres principales pour les expliquer aux futurs visiteurs, triant les dessins et aménageant les salles du musée[182],[178],[177].

Il met au point son testament en septembre 1897 où il lègue « sa maison sise 14, rue de La Rochefoucauld, avec tout ce qu'elle contient : peintures, dessins, cartons, etc., travail de cinquante années, comme aussi ce que renferment dans ladite maison les anciens appartements occupés jadis par mon père et par ma mère, à l'État, où à son défaut, à l'École des Beaux-Arts, ou, à son défaut, à l'Institut de France (Académie des beaux-Arts) à cette condition expresse de garder toujours – ce serait mon vœu le plus cher – ou au moins aussi longtemps que possible, cette collection, en lui conservant ce caractère d'ensemble qui permette toujours de constater la somme de travail et d'efforts de l'artiste pendant sa vie »[183].

Gustave Moreau meurt d'un cancer de l'estomac le à 72 ans[184]. Les obsèques eurent lieu à l'église de la Sainte-Trinité de Paris dans une discrétion souhaitée par l'artiste qui n'empêcha pas de nombreux élèves, amis et admirateurs d'y assister comme Frédéric de Courcy, Edgar Degas, Odilon Redon, Puvis de Chavannes, Jean Lorrain, Léonce Bénédite ou encore Robert de Montesquiou[184],[185]. Il fut inhumé à Paris au cimetière de Montmartre, (22e division), dans le caveau familial et à proximité d'Alexandrine Dureux[186],[185].

Le sculpteur

[modifier | modifier le code]

Le regard de Moreau sur la sculpture

[modifier | modifier le code]

Sculpture antique et moderne

[modifier | modifier le code]

Le premier réel contact entre Moreau et la sculpture antique a lieu lors de son séjour italien, à Rome, en compagnie du sculpteur Chapu[λ],[188]. Il étudiait alors les proportions des sculptures antiques sur ordre de son père qui lui reprochait un intérêt exclusif pour la Renaissance[29]. Néanmoins à Rome, il admire les très modernes Michel-Ange (à la fois peintre et sculpteur) et Nicolas Poussin (seulement peintre) dont il juge que les proportions parfaites lui viennent de l'étude des sculptures antiques[188]. C'est véritablement à Naples, au musée Borbonico, que Moreau copie abondamment la sculpture antique[85].

Sculpture contemporaine

[modifier | modifier le code]

Moreau porte un regard très critique sur la sculpture de son temps et le peu d'égard qu'il a envers cette discipline s'illustre par sa bibliothèque[189]. En effet, il y a seulement trois ouvrages traitant de sculpture : la Grammaire de Charles Blanc, une monographie de Carpeaux par Chesneau et Esthétique du sculpteur, philosophie de l'art plastique de Henry Jouin[187]. Touchant ce dernier ouvrage qui est un cadeau de l'auteur, Moreau en a ôté les neuf premières pages, signifiant par là son refus de tout discours théorique[187]. Mais sa critique n'est pas que théorique, Moreau vit en pleine période de statuomanie et le relatif désintérêt pour la sculpture pourrait s'expliquer par ce phénomène[189]. Parmi ses contemporains, même Rodin ne trouve pas grâce à ses yeux, il lui reproche des « mélanges idiots de mysticisme de brasserie et de pornographie boulevardière, et avec cela du talent, beaucoup de talent, mais gâché par énormément de charlatanisme »[189]. Dans ses collections personnelles, Moreau ne possède que des sculptures de ses amis, principalement des sculpteurs méconnus tels Pierre Loison et Pierre-Alexandre Schoenewerk[187]. Il possédait néanmoins deux bronzes de Barye qui lui servaient de modèles pour ses toiles[187].

La sculpture en peinture

[modifier | modifier le code]

En effet, pour Moreau, la sculpture est avant tout une aide pour la peinture[190]. Il utilise la sculpture dès son retour d'Italie pour servir dans la conception de ses peintures[191]. C'est ainsi qu'il réalise une maquette pour son Œdipe pour se rendre compte des « ombres portées de l'homme sur le rocher et du monstre sur l'homme »[191]. Cette méthode est à rapprocher des deux peintres qu'il a admirés à Rome : Michel-Ange et Poussin[μ],[191]. Il n'est pas non plus le seul peintre contemporain à utiliser les statuettes de cire dans son travail, on retrouve cette pratique chez son ami Edgar Degas et chez Ernest Meissonier, tous deux sculpteurs par ailleurs. C'est au total une quinzaine de statuettes en cire qui a été découverte après sa mort à son domicile[193].

Projets de sculptures

[modifier | modifier le code]
Gustave Moreau, Jeanne d'Arc (projet de statue équestre), Paris, musée Gustave-Moreau.

Il y a néanmoins une note personnelle de Moreau datée du qui met en doute cette utilisation purement utilitaire de la sculpture[194] :

« Il y a plusieurs projets que je médite et que, peut-être, je ne pourrai jamais mettre à exécution. 1° - Modeler en terre ou en cire les compositions à une ou deux figures qui, fondues en bronze, donneraient mieux qu'en peinture la mesure de mes qualités et de ma science dans le rythme et l'arabesque des lignes (à développer). »

Parmi les dessins de Moreau on trouve 16 projets de sculptures[195]. Parmi eux, seulement quatre sont réalisés en cire et quatre font l'objet d'un projet d'édition en bronze[195]. Ces projets sont pour la plupart liés à des peintures existantes comme Prométhée, Jacob et l'Ange ou Léda[195]. Mais il y a deux projets exclusifs, une figure ailée pour un tombeau et une Jeanne d'Arc[195]. Pour cette dernière, Moreau ne cachait pas son admiration pour la Jeanne d'Arc de Frémiet[195]. Moreau ne mit jamais ces projets d'édition à exécution[196].

Postérité

[modifier | modifier le code]

Toute sa vie, Gustave Moreau a collectionné des dessins, des photographies et des livres illustrés, des moulages en plâtre qui ont servi de fonds iconographiques pour son inspiration picturale.

Dans son testament rédigé le [197] Moreau lègue à l'État français son atelier, situé dans l'hôtel particulier du 14, rue de La Rochefoucauld (9e arrondissement de Paris), contenant près de 850 peintures ou cartons, 350 aquarelles, plus de 13 000 dessins et calques, et 15 sculptures en cire[198]. L'atelier, transformé en musée fut officiellement ouvert au public le [199].

En 1912, André Breton visite ce musée et en ressort profondément bouleversé par les œuvres du peintre :

« La découverte du musée Gustave Moreau, quand j’avais seize ans, a conditionné pour toujours ma façon d’aimer. La beauté, l’amour, c’est là que j’en ai eu la révélation à travers quelques visages, quelques poses de femmes. Le “type” de ces femmes m’a probablement caché tous les autres : ç’a été l’envoûtement complet. Les mythes, ici réattisés comme nulle part ailleurs, ont dû jouer. Cette femme qui, presque sans changer d’aspect, est tour à tour Salomé, Hélène, Dalila, la Chimère, Sémélé, s’impose comme leur incarnation indistincte. Elle tire d’eux son prestige et fixe ainsi ses traits dans l’éternel. […] Ce musée, rien pour moi ne procède plus à la fois du temple tel qu’il devrait être et du “mauvais lieu” tel… qu’il pourrait être aussi. J’ai toujours rêvé d’y entrer la nuit par effraction, avec une lanterne. Surprendre ainsi la Fée au griffon dans l’ombre, capter les intersignes qui volettent des Prétendants à l’Apparition, à mi-distance de l’œil extérieur et de l’œil intérieur porté à l’incandescence[200]. »

Léonce Bénédite définit quatre cycles dans l'œuvre de Moreau, ce sont le cycle de l'homme, le cycle de la femme, le cycle de la lyre et le cycle de la mort[201].

Cycle de l'homme

[modifier | modifier le code]
Gustave Moreau, Jacob et l'Ange (vers 1878), aquarelle, Paris, musée Gustave-Moreau.

Le Cycle de l'homme est en fait le cycle de l'héroïsme[202]. On y trouve des héros de la mythologie comme de la Bible[202]. Ces héros sont autant des beaux téméraires que des grands incompris et des sacrifiés volontaires[202]. Les hommes chez Moreau ont souvent une silhouette androgyne mais il y en a des plus musculeux comme Hercule, Prométhée ou le centaure[203].

Homme musculeux du côté de la matière

[modifier | modifier le code]

Ces hommes musculeux peuvent incarner la matière face à l'idée, la nature face à l'esprit, à travers des oppositions comme Jacob et l'Ange ou Poète mort porté par un centaure[204],[205]. Car pour Moreau, l'opposition de la nature à l'esprit constitue la loi du monde et les sujets légendaires permettent de raconter cette lutte sous une forme idéale pour que l'esprit, dans la liberté victorieuse s'affranchisse enfin de la nature[204]. Ainsi, à propos de Jacob et l'Ange, Moreau dit ce Jacob à la musculature michelangelesque : « est le symbole de la force physique contre la force morale supérieure & que dans cette lutte il est dit que Jacob ne voyait pas son ennemi antagoniste et le cherchait en épuisant ses forces » tandis que cet ange raphaélien est celui qui l'arrête « dans sa course idiote vers la matière »[205]. Dans poète mort porté par un centaure, l'aspect matériel et littéralement animal s'incarne dans le personnage du centaure tandis que le frêle poète à la silhouette androgyne incarne l'idée, cette dualité se fait l'écho de la dualité de la nature humaine à la fois corps et esprit[206].

Homme apollinien civilisateur

[modifier | modifier le code]

Mais l'œuvre de Moreau n'est pas qu'un éloge du poète et de l'artiste, le héros y occupe aussi une place importante, un héros bien souvent tiré de la mythologie grecque[207]. Ce sont des héros civilisateurs représentés de façon statique car Moreau se refuse à figurer le mouvement, fidèle à sa belle inertie[208]. On trouve parmi ces héros le Prométhée qui donne selon le récit platonicien le feu et la connaissance des arts à l'humanité et c'est précisément à Platon que Moreau fait référence lorsqu'il parle de ce tableau à son ami Alexandre Destouches[209]. Son Hercule et l'Hydre de Lerne présente Hercule en héros civilisateur et solaire luttant contre les ténèbres qui se dressent face à la civilisation, incarnés par l'Hydre[210].

Homme androgyne

[modifier | modifier le code]

Quant aux hommes androgynes, si présents dans l'œuvre de Moreau, ils semblent coupés du monde comme préservés de la laideur et de la vieillesse et se retrouvent dans les figures de Narcisse, Alexandre, Orphée, Ganymède ou saint Sébastien[ν],[203].

Ces figures masculines sont néanmoins vouées à la destruction, incarnations parfaites du dévouement et du sacrifice[212],[202].

Cycle de la femme

[modifier | modifier le code]

Le Cycle de la femme est à la fois le cycle de la beauté et de la cruauté déguisée[202]. C'est donc une opposition fortement contrastée qui se dessine entre l'homme et la femme[213].

Selon Hervé Gauville, écrivain, critique d’art et journaliste à Libération de 1981 à 2006, Gustave Moreau serait « un homme à la mère » faisant preuve d'« immaturité » et de « misogynie », qui n'aimerait pas les femmes[214].

Femme agressive et dangereuse

[modifier | modifier le code]
Gustave Moreau, Les Chimères (1884), Paris, musée Gustave-Moreau.

Gustave Moreau a une vision de la femme proche de Schopenhauer dont il possède l'anthologie publiée par Bourdeau en 1880, il est en cela un homme de son temps partageant une misogynie qui se retrouve chez Baudelaire ou Alfred de Vigny, deux poètes qu'il tient en haute estime[215],[150]. En fait, Moreau puise dans la tradition religieuse cette image de la femme pécheresse et source éternelle du mal[216]. Mais il fait alors face à un problème très ancien dans la représentation de la laideur féminine, c'est que cette laideur est impossible par essence[217]. En effet, au XIXe siècle, c'est par le corps de la femme que les artistes représentent la beauté, il est donc absolument inenvisageable de représenter des femmes laides pour représenter cette laideur morale[217]. La solution est donc de les accompagner d'éléments symboliques susceptibles d'évoquer cette laideur[217]. Ainsi, la figure la plus patente de la laideur morale tient dans l'hybride qui est, comme nous l'avons vu avec la figure du centaure, plus proche de la matière. On trouve alors parmi ces monstres impénétrables et séducteurs des sphinx, des chimères, des fées ou des sirènes [213],[215]. La sirène dominant le poète dans Le Poète et la Sirène de 1893 est par exemple une géante, démesurément plus grande que le poète à ses pieds ; elle le saisit par la main et le menace du regard[217]. Mais cette limite entre l'hybridité et la femme elle-même est très mince puisque sa Chimère de 1867 figure une chimère s'accrochant à un centaure-pégase ; or elle n'a rien du monstre hybride crachant des flammes, c'est tout simplement une femme[218]. Car Moreau multiplie les sujets de femmes fatales, notamment dans ses aquarelles des années 1880, à un moment où le nombre de ses commandes explose[215]. Ainsi, on trouve d'innombrables Salomé, Dalila, Médée jusqu'à ce dessin intitulé Les Victimes qui représente une femme géante au sourire vicieux s'amusant avec les corps d'hommes désarticulés comme avec des jouets vivants, qu'elle torture en leur enfonçant ses doigts dans leurs têtes[217],[215]. Toute cette obsession pour la femme monstrueuse trouve sa représentation la plus manifeste dans Les Chimères où l'artiste représente d'innombrables femmes jouant avec des animaux fantastiques symbolisant l'empire des sens tels que des boucs, des taureaux, des serpents, des licornes et des griffons[219]. Elles y sont accompagnées de femmes hybrides telles que des femmes-serpents, femmes-papillons ou femmes-libellules[219]. Le peintre décrit son œuvre ainsi dans sa notice : « Cette île de rêves fantastiques renferme toutes les formes de la passion, de la fantaisie, du caprice chez la femme, la femme dans son essence première, l'être inconscient, folle de l'inconnu, du mystère, éprise du mal sous forme de séduction pervers et diabolique »[216]. C'est donc « la femme dans son essence première » qu'il peint mais il y a une rédemption possible, qu'il figure ici sous la forme de clochers, la foi chrétienne menant à une vie humble et modeste menant à la domination de ses passions voire à la sainteté[219].

Femme belle et inaccessible

[modifier | modifier le code]

Néanmoins, Gustave Moreau est aussi un admirateur de la beauté des femmes à travers des figures comme Ève, Aphrodite, Vénus, Érigone, Déjanire ou Galatée[216]. Mais quand la femme est belle et chaste, elle est soit entourée de griffons, soit enfermée dans une grotte ; elle est tout simplement inaccessible[203]. Et c'est en voyant cette inaccessibilité que les hommes souffrent, seul le rêve est permis à leur sujet, une adoration simplement platonique[215]. Car chez Moreau, la sexualité n'est belle que rêvée et la chair possédée n'est pas source de volupté mais de tristesse[203]. Il en va ainsi de sa Galatée du Salon de 1880 dont le corps capte et renvoie la lumière par sa blancheur, le cyclope à l'arrière-plan la regarde avec l'œil envieux comme une mise en abyme de celui qui regarde le tableau ; mais Galatée est représentée dédaigneuse, faisant la moue, se montrant tout en se refusant[220]. Moreau va même jusqu'à adapter en peinture des sujets réputés scabreux mais en les drapant de son idéal de chasteté, il en va ainsi des Filles de Thespius[221],[12]. Le mythe raconte en effet que le roi Thespius, soucieux de sa descendance et souhaitant prouver sa reconnaissance au héros qui avait abattu le lion du Cithéron, fit en sorte qu'il s'unisse avec ses 50 filles[12]. Cependant, point de volupté dans cette œuvre, au contraire ces femmes sont là-aussi inaccessibles car l'Hercule au centre de la composition a une posture de penseur, selon les mots de Moreau : « Il attend, il médite ce grand acte de génération ; il sent en lui l'immense tristesse de celui qui va créer, qui va donner la vie »[222]. Ici les femmes sont aussi des corps idéalisés, non pas dans le sens d'une chair mais dans le sens d'un corps non charnel très éloigné des êtres bassement matériels décrits précédemment[223]. Au contraire, ces corps féminins incarnent parfaitement l'idée de belle inertie si chère à Moreau[223].

Femme douce et pieuse

[modifier | modifier le code]

Il y a chez Moreau des exceptions à ce modèle binaire de représentation des femmes : inaccessibles ou cruelles[215]. C'est par exemple le cas de la Jeune fille thrace qui recueille la tête d'Orphée et la contemple avec compassion, dans une attitude pieuse[215],[102]. Moreau dit ainsi : « Une jeune fille trouve flottant sur l'eau d'un torrent la tête et la lyre d'Orphée. Elle les recueille pieusement »[102]. De plus, le rôle maternel est également vu positivement par Moreau, son premier tableau était d'ailleurs une Pietà pour laquelle la Vierge était représentée sous les traits de sa propre mère[215]. Ce rôle maternel se retrouve dans des œuvres plus inattendues telles que Léda, un mythe habituellement choisi pour son contenu érotique[224]. Le thème est au contraire assimilé par syncrétisme à l'Annonciation ou au mystère de l'Incarnation[224]. Le cygne se trouve nimbé et remplace la colombe normalement présente dans l'Annonciation, faisant de Léda une sorte de Vierge Marie, c'est un véritable sacre de la femme[224].

Cycle de la lyre

[modifier | modifier le code]
Gustave Moreau, Hésiode et le Muse (1890), Paris, musée d'Orsay.

Ce cycle est nommé par Ary Renan Cycle du Poète et par Léonce Bénédite Cycle de la Lyre[225]. La lyre est ici l’emblème rédempteur d'une religion nouvelle[213]. Cette perception de la lyre comme symbole religieux chez Moreau se retrouve à la fois sous la plume d'Ary Renan et celle de Léonce Bénédite[213],[226]. Les héros du cycle de la lyre sont des civilisateurs[227]. Ce cycle s'achève avec Les Lyres mortes, œuvre inachevée[226]. Ce cycle est principalement traité par la technique de l'aquarelle[206].

Généalogie et rôle du poète

[modifier | modifier le code]

Il convient tout d'abord de comprendre que Moreau s'inscrit dans une grande tradition, celle de l'« ut pictura poesis », un adage d'Horace signifiant que la peinture est le pendant de la poésie, son équivalent plastique[228]. Cet adage que Léonard de Vinci avait fait sien permet de comprendre le rapport de Gustave Moreau au poète, le poète n'est pas que le poète, c'est l'artiste en général[228],[229].

Cette figure du poète apparaît pour la première fois avec Orphée qui ouvre ainsi le cycle[229]. Orphée est une figure particulière puisque les premiers chrétiens l'avaient adoptée comme image messianique, ce qui dit déjà beaucoup du rôle que Moreau attribue au poète[229],[230]. Mais Moreau ne se contente pas de la figure d'Orphée, on trouve également des Tyrtée, Hésiode et Sapho[231],[229]. Dans ses œuvres plus tardives, il abandonne les noms historiques ou mythiques pour ne désigner le poète que sous le nom de « poète », il devient alors en quelque sorte anonyme, incarnant plus que jamais l'image de l'artiste en général[206],[232].

Le poète chez Moreau est toujours très jeune, vingt ans tout au plus et ses bras frêles portent avec aisance une lyre monumentale et richement ornée[229]. Il incarne l'âme même prisonnière de la matière mais à peine attachée à sa fragile enveloppe corporelle[225]. Du fait de sa nature spirituelle, il est au premier rang de l'humanité devant les rois et les guerriers comme dans Les rois mages par exemple où le musicien occupe le premier rang ou dans Ulysse et les Prétendants où c'est le chanteur Phémius qui est au centre du tableau, sauvé des flèches par l’innocence de son art[229]. Car l'art du poète est toujours bienfaisant, divin et consolateur ; le poète possède même la faculté prophétique, il possède comme Apollon la capacité de voir l'avenir[229],[233].

Poète : homme et femme

[modifier | modifier le code]
Gustave Moreau, Les Plaintes du poète (1882), Paris, musée du Louvre, département des arts graphiques.

La figure du poète s'inscrit dans un goût pour les corps androgynes typique de la France de la fin du XIXe siècle[234]. Ce thème néoplatonicien s'impose à travers les découvertes archéologiques et fascine les critiques d'art comme Joséphin Peladan qui fait mention dans son œuvre De l'Androgyne de l'Apollon de Piombino découvert en 1832[235],[212]. La poésie est chez Moreau le lieu où se rencontrent et se confondent le masculin et le féminin, il dit lui-même que son poète est une figure « douce d'aspect, complètement drapée et très féminine. C'est presque une femme »[231]. Ses poètes sont donc véritablement androgynes avec notamment ces longs cheveux et ces corps frêles qui ont pour fonction de désincarner en quelque sorte le poète pour qu'il soit plus proche de l'idée que de la matière contrairement à Jacob ou au Centaure vus précédemment[236]. Ainsi, la proximité avec le corps féminin de rapproche pas le poète d'un être bassement matériel[pas clair], au contraire, ce corps le rapproche de l'immatérialité[225].

Mais il y a également des poètes dans l'œuvre de Moreau qui sont des femmes, c'est le cas notamment de Sapho ou de sainte Cécile qui partagent aussi des caractères androgynes avec une féminité peu prononcée[236],[237]. Comme les poètes masculins elles ont ce rôle d'élévation au-dessus de la matière ; ainsi, dans Sainte Cécile endormant un satyre à ses pieds, sainte Cécile incarne l'esprit tandis que le satyre incarne la matière, un même opposition qu'on trouvait déjà dans Poète mort porté par un centaure[237],[238]. Les figures féminines du monde poétique sont néanmoins plus diverses, il y a par exemple la figure de la Muse qui accompagne souvent le poète comme dans Hésiode et la Muse et incarne tout comme lui les abstractions les plus hautes[239]. La Muse peut aussi incarner une figure consolatrice et maternelle comme dans Les Plaintes du poète par exemple où le poète vient se blottir auprès d'elle[239]. La sirène, figure habituellement cruelle peut jouer dans l'univers poétique de Moreau un rôle protecteur[240]. C'est notamment le cas de La Sirène et le Poète où la sirène protège le poète endormi et sans défense[240].

Le poète et l'orient

[modifier | modifier le code]
Gustave Moreau, Sapho (1872), Londres, Victoria and Albert Museum.

La figure du poète est l'occasion pour Moreau de montrer son goût pour l'orient avec par exemple le Poète arabe (persan) inspiré de miniatures persanes[227]. C'est également le cas de sa Péri qu'il décline sur plusieurs supports, dont un éventail pour son amie Alexandrine Dureux[241]. Proust reconnaît dans cette Péri l'archétype même du poète, elle vole littéralement grâce à son griffon et s'élève ainsi de la gangue de la matière vers le monde divin[241]. Cette Péri est en fait le pendant oriental de la Muse chez Moreau est ses yeux clos traduisent, comme pour les autres figures poétique, son inspiration poétique et sa vision intérieure[242]. Parfois l'orient et l'occident se rencontrent plus directement avec la Sapho de 1872 par exemple, qui est évidemment une figure grecque mais dont la tenue est inspirée d'une estampe japonaise[243].

Destin du poète

[modifier | modifier le code]

Le destin du poète, toujours tragique, est bien souvent incompris et oublié. Moreau dit « Combien ont péri sans funérailles au fond de ravins solitaires. Certes il arrive qu'un centaure charitable recueille la victime et songe, en son simple cœur, que l'homme est insensé ; mais l'oubli, comme une eau dormante, ensevelit la plupart »[206]. C'est d'ailleurs cette réflexion pessimiste qui achève le cycle de la lyre avec l'œuvre Les Lyres mortes[206],[244]. Cette œuvre symbolise, en même temps que le sacrifice des poètes, le triomphe de l'idée sur la matière, le triomphe de l'éternel par la figure gigantesque d'un archange représentant le christianisme triomphant[245].

Gustave Moreau emprunte beaucoup aux maîtres de la Renaissance, introduit des ornements décoratifs jusqu'à saturer la toile (Les Filles de Thespius, 1853-1885 ; Les Prétendants, 1862-1898 ; Le Triomphe d'Alexandre le Grand, 1873-1890 ; Galatée, 1880) et intègre également des motifs exotiques et orientaux dans ses compositions picturales (Salomé tatouée, 1874 ; L'Apparition, 1876-1898 ; Jupiter et Sémélé, 1889-1895), qu'il retravaille et agrandit parfois ultérieurement. Lorsqu'il peint pour lui et non pour les Salons, Moreau peut avoir un style très différent[23]. On le voit notamment avec le Cavalier écossais (c. 1854), peint à gros trait, qui contraste avec ses peintures de Salon plus léchées[22],[23]. En 1870, son tableau Naissance de Vénus annonce ses ébauches, dont certaines réalisées à partir de 1875 sont proches de ce qui sera la peinture abstraite[246].

Esthétique

[modifier | modifier le code]

Quoique Moreau refusât tout discours théorique comme nous l'avons vu plus haut à propos de la sculpture, il eut pour lui-même deux principes directeurs de son art : la belle inertie et la richesse nécessaire[187],[247]. Ces principes furent définis par Moreau lui-même puis nous sont connus par l'intermédiaire d'Ary Renan[247].

La belle inertie

[modifier | modifier le code]

La belle inertie est la représentation de l'instant décisif du point de vue moral plutôt que l'instant pathétique du point de vue scénique[248]. C'est donc la pensée plutôt que l'action qu'il peint[249].

Cette idée de belle inertie lui vient aussi de l'observation de la sculpture antique, notamment lors de son séjour à Naples, au musée Borbonico[85]. De fait, Moreau n'est pas étranger à la « noble simplicité et calme grandeur » de Winckelmann qui voyait dans la sculpture grecque le modèle à suivre pour tous les arts et disait dans ses Réflexions sur l'imitation des œuvres grecques dans la sculpture et la peinture : « Les attitudes et les mouvements dont la violence, le feu et l’impétuosité sont incompatibles avec cette grandeur calme dont je parle, étaient regardés par les Grecs comme défectueux, et ce défaut s’appelait Parenthyrsis »[250],[251]. Moreau parle même de figures de ses tableaux comme de « statues vivantes » ou de « caryatides animées »[252]. Il y a en somme chez Moreau, à travers ce concept de belle inertie un refus catégorique de la copie sur nature et en opposition, une idéalisation du corps[253]. Mais cette idéalisation du corps n'est pas une fin en soi, elle vise à manifester le rêve et l'immatériel[254]. Commentant les Prophètes et les Sibylles de Michel-Ange à la Chapelle Sixtine, Moreau dit ceci[255] :

« Toutes ces figures semblent être figées dans un geste de somnambulisme idéal ; elles sont inconscientes du mouvement qu'elles exécutent, absorbées dans la rêverie au point d'être emportées vers d'autres mondes. C'est ce seul sentiment de rêverie profonde qui les sauve de la monotonie. Quels actes accomplissent-elles ? Que pensent-elles ? Où vont-elles ? Sous l'empire de quelles passions sont-elles ? On ne se repose pas, on n'agit pas, on ne médite pas, on ne marche pas, on ne pleure pas, on ne pense pas de cette façon sur notre planète… »

C'est cette voie que Moreau a tenté de suivre dans toute son œuvre des Prétendants des premières années aux Argonautes des dernières[255].

La richesse nécessaire

[modifier | modifier le code]

La richesse nécessaire est un goût décoratif poussé à l'extrême[256]. Moreau tient ce principe de l'observation des anciens dont il dit qu'ils cherchaient toujours à mettre dans leurs œuvres ce qu'il y avait de plus beau et de plus riche en leur temps[257]. Cette ornementation foisonnante leur a permis de créer des « univers dépassant le réel » et c'est cela que Moreau vise dans ces œuvres[257]. Il dit ainsi :

« Qu'ils viennent des Flandres ou de l'Ombrie, de Venise ou de Cologne, les maîtres se sont efforcés de créer un univers dépassant le réel. Ils ont été jusqu'à imaginer des ciels, des nuages, des sites, des architectures, des perspectives insolites et tenant du prodige, Quelles villes bâtissent un Carpaccio ou un Memling pour y promener sainte Ursule, et quelle Tarse édifie Claude Lorrain pour sa petite Cléopâtre ! Quelles vallées creusées dans le saphir ouvrent les peintres lombards ! Enfin, partout, aux murs des musées, que de fenêtres ouvertes sur des mondes artificiels qui semblent taillées dans le marbre et l'or et sur des espaces nécessairement chimériques ! »

Cette richesse nécessaire, donc ce goût pour la création d'univers dépassant le réel, l'autorise à toutes les fantaisies et tous les anachronismes, dont entre autres choses le mélange d'art antique occidental et asiatique[258].

Sépulture de Gustave Moreau, Paris, cimetière de Montmartre.

Voir et connaître l'œuvre de Gustave Moreau

[modifier | modifier le code]

Du fait de sa discrétion et de son dégoût des Salons, on ne peut voir de Gustave Moreau qu'une seule œuvre de son vivant : l'Orphée du musée du Luxembourg[259]. La connaissance de son œuvre est donc malaisée et il tombe vite dans les oubliettes de l'histoire de l'art, longtemps confondu avec les peintres pompiers[152]. Le catalogue de ses œuvres était donc une entreprise urgente et ce fut d'abord Alfred Baillehache-Lamotte qui constitua un catalogue manuscrit appelé Nouveau catalogue de l'œuvre de Gustave Moreau remis à jour en 1915[260],[261]. L'ouverture du musée Gustave Moreau en 1903 n'a pas non plus permis de faire connaître le travail du peintre puisque les premiers visiteurs qui s'y rendent sont déçus de n'y voir que des œuvres inachevées[183]. Il faut donc attendre un demi-siècle pour qu'en 1961 une exposition lui soit consacrée au Louvre et qu'un ouvrage intitulé L'Art fantastique de Gustave Moreau de Ragnar von Holten et André Breton soit publié[262]. Dès lors, on comprend bien que pour voir l'œuvre de Gustave Moreau dans toute sa diversité, la seule solution est de se rendre à des expositions temporaires[263]. En effet, c'est de loin le musée Gustave Moreau qui possède le plus grand nombre d'œuvres mais ces œuvres sont souvent inachevées et n'ont pas été connues de ses contemporains[263]. Tandis que ses peintures d'histoire au style plus fini, et bon nombre d'aquarelles se trouvent réparties dans de nombreux musées, principalement en France, aux États-Unis et au Japon[263],[264].

Notes et références

[modifier | modifier le code]
  1. L'édifice est incendié dans la nuit du 23 au pendant la Commune de Paris, les peintures de Chassériau s'en sont donc trouvées affectées[7]. Vingt-cinq ans après l'incendie de la Cour des comptes, alors que les ruines qui en restent sont destinées à la destruction pour bâtir la gare d'Orsay, Gustave Moreau alors devenu membre de l'Institut use de toute son influence pour faire sauver les peintures de Chassériau[8]. Des travaux de restauration ont permis de retrouver une partie de ce décor aujourd'hui conservé au musée du Louvre[9]
  2. Cette première œuvre de Gustave Moreau est aujourd'hui introuvable[17]. Moreau croyait que son œuvre avait été envoyée à la cathédrale d'Angoulême mais elle n'y a jamais été retrouvée, ni même une trace de son transfert[17]. Elle est connue par deux photographies de Gustave Le Gray et par une esquisse grandeur nature issue de la collection personnelle de Narcisse Berchère[18]. Selon une note manuscrite de Moreau datée de 1885, ce sont deux esquisses de l'œuvre que Berchère avait reçu[18]. L'esquisse grandeur nature a été achetée par le musée Gustave-Moreau à la galerie La Nouvelle Athènes en décembre 2017, constituant ainsi le premier achat effectué par le musée Gustave-Moreau depuis sa création en 1903[17],[19].
  3. Le catalogue d'exposition Gustave Moreau 1826-1898 suggère de dater cette œuvre d'après 1858 et non de 1852 comme il est coutume de la dater car le prétendant blessé en bleu est inspiré d'un croquis fait d'après une statuette antique des Offices à Florence[49].
  4. Elles sont à présent inscrites aux monuments historiques.
  5. Transcription des légendes :
    « Il n’y a pas qu’Orphée pour avoir perdu la tête, et ce pauvre M. Moreau donc ! Espérons qu’on la lui retrouvera aussi »[88].
    « Diomède mangé par ses chevaux. Ce sont eux qu’il faut plaindre ! manger quelque chose d’aussi mauvais ! »[88].
  6. Transcription des légendes :
    « Le Prométhée au pélican blanc, par M. Gustave Moreau.
    Pendant qu'un pélican blanc en carton puise dans ses flancs la pieuse nourriture qu'il destine à ses enfants, Prométhée, tranquillement assis, ne se laisse pas distraire et contemple les douceurs d'un paysage praliné et les rochers en sucre candi, qui lui ouvrent un suave horizon de chatteries et de friandises. Les dévorantes réalités de l'existence, les doux rêves de la poésie. Philosophie à l'outre-mer et au blanc de zinc »
    [89].
    « Le bœuf à la mode entraînant et enlevant Europe, par M. Moreau.
    La portée de cette peinture, destinée à flageller les entraînements coupables de la mode et des mœurs, ne saurait échapper à personne. — Où va l'Europe ? Nul ne le sait. Le relâchement des mœurs actuelles explique le relâchement de cette peinture. M. Moreau est non seulement un artiste habile, mais encore un moraliste de talent »
    [90].
  7. Cette tête d'Orphée est directement inspirée d'un moulage d'un plâtre de la tête de L'Esclave mourant de Michel-Ange[93]. De plus, la remarque que Gautier fait est intéressante en ce sens que Moreau traite abondamment le thème de Salomé et Jean-Baptiste quelques années plus tard[94].
  8. D'après le réglement, un artiste ne peut pas obtenir plus de trois médailles, cela le place de fait hors concours et peut prétendre à la Légion d'Honneur[98],[99].
  9. La localisation de cette Hélène est inconnue[125].
  10. Ce succès inspire des propos antisémites à Auguste Renoir, Octave Mirbeau ou encore Gustave Coquiot. Ce dernier voit en Moreau « Le fournisseur patenté des Juives millionnaires de la Haute-Banque ». Ces propos visent en particulier Charles Hayem et Charles Ephrussi[133].
  11. Moreau avait déjà dessiné d'après des sculptures antiques au Louvre[187].
  12. Poussin fabriquait des boîtes optiques où il disposait des figures de cire pour l'élaboration de ses compositions peintes[192]. Michel-Ange quant à lui, selon Vasari, utilisait des mannequins pour avoir des ombres et des lumières convaincantes sur ses peintures[191].
  13. Certains auteurs à la démarche psychanalytique ont vu dans ce goût pour des corps masculins peu virils une homosexualité refoulée[211],[203].

Références

[modifier | modifier le code]
  1. Acte de naissance, sur le site de la base Léonore.
  2. a b c d e f g h i et j Geneviève Lacambre, Gustave Moreau : Maître sorcier, Paris, Gallimard, , 128 p. (ISBN 978-2-07-053388-6).
  3. a et b Jean Selz, Gustave Moreau, Flammarion, , p. 94.
  4. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u et v Pierre-Louis Mathieu, Gustave Moreau : L'assembleur de rêves, Courbevoie, ACR Édition, , 192 p. (ISBN 2-86770-115-5)
  5. (it) Gustave Moreau e l'Italia, Skira, , 227 p..
  6. a et b Peltre 2001, p. 219.
  7. a b et c Mathieu 1998, p. 82.
  8. Lacambre 1997, p. 20.
  9. « Fragments du décor de la Cour des comptes Théodore Chassériau », sur Arcanes (consulté le ).
  10. Peltre 2001, p. 156-158.
  11. a et b Mathieu 1994, p. 22.
  12. a b c et d « Les Filles de Thespius | Musée Gustave Moreau », sur musee-moreau.fr (consulté le ).
  13. Jean-Baptiste Nouvion, Chassériau, Correspondance oubliée, Paris, Les Amis de Chassériau, 2015.
  14. Mathieu 1994, p. 23.
  15. Mathieu 1994, p. 22-23.
  16. Mathieu 1994, p. 26.
  17. a b et c Anne-Sophie Lesage-Münch, « La « Piéta » de Gustave Moreau, enquête sur un tableau disparu », sur Connaissance des Arts, (consulté le )
  18. a et b « Gustave MOREAU (1826-1898) | Galerie la Nouvelle Athènes » (consulté le )
  19. Didier Rykner, « Le Musée Gustave Moreau achète une esquisse du peintre éponyme », sur La Tribune de l'art, (consulté le )
  20. Dominique Camus, Le Guide des maisons d'artistes et d'écrivains en région parisienne, La Manufacture, , p. 78.
  21. Martinho Alves Da Costa Junior, « A presença de Chassériau em Moreau », Revista de história da arte e arqueologia,‎ (ISSN 1413-0874, lire en ligne).
  22. a et b Mathieu 1979, p. 10.
  23. a b c d e f et g Selz 1978, p. 46.
  24. Geneviève Lacambre, Peintures, cartons, aquarelles, etc. exposés dans les galeries du Musée Gustave Moreau, Paris, Réunion des Musées Nationaux, , 141 p. (ISBN 2-7118-2371-7).
  25. Lacambre et al. 1998, p. 44.
  26. Lacambre 1997, p. 27.
  27. a et b Lacambre 1997, p. 27-28.
  28. a et b Lacambre 1997, p. 28.
  29. a b c et d Lacambre 1997, p. 30.
  30. a b c et d Selz 1978, p. 27.
  31. a et b Mathieu 1998, p. 46.
  32. Mathieu 1998, p. 49.
  33. a b c d et e Mathieu 1998, p. 55.
  34. a b et c Mathieu 1994, p. 68.
  35. Selz 1978, p. 31.
  36. a b c et d Lacambre 1997, p. 31.
  37. a et b Lacambre et al. 1998, p. 65.
  38. a et b Lacambre 1997, p. 34.
  39. a b c et d Mathieu 1994, p. 65.
  40. a b et c Mathieu 1998, p. 54.
  41. a et b Lacambre 1997, p. 32.
  42. Mathieu 1994, p. 63.
  43. Notice de l'œuvre sur la base Joconde.
  44. Lacambre 1997, p. 35.
  45. a et b Selz 1978, p. 34.
  46. Lacambre 1997, p. 37.
  47. Lacambre et al. 1998, p. 59.
  48. Lacambre 1997, p. 39.
  49. a et b Lacambre et al. 1998, p. 67-68.
  50. Selz 1978, p. 34-36.
  51. a et b Mathieu 1998, p. 60-62.
  52. a et b Selz 1978, p. 36.
  53. Lacambre 1997, p. 42.
  54. Lacambre 1997, p. 42-43.
  55. Mathieu 1998, p. 58.
  56. Mathieu 1998, p. 59.
  57. a et b Mathieu 1998, p. 56-59.
  58. Mathieu 1994, p. 161.
  59. a b c et d Mathieu 1994, p. 160.
  60. Lacambre et al. 1998, p. 168.
  61. Mathieu 1998, p. 64.
  62. Mathieu 1994, p. 73.
  63. Mathieu 1994, p. 74.
  64. a b c et d Serra 2013, p. 11.
  65. Serra 2013, p. 12-13.
  66. a et b Serra 2013, p. 27.
  67. Mathieu 1998, p. 66.
  68. Mathieu 1994, p. 81.
  69. Serra 2013, p. 44.
  70. Serra 2013, p. 15.
  71. a b c et d Lacambre et al. 1998, p. 72.
  72. « Le Charivari, trente-troisième année, dimanche 15 mai 1864 », notice sur parismuseescollections.
  73. a et b Selz 1978, p. 39.
  74. a b et c Lacambre 1997, p. 44.
  75. « Musée d'Orsay: Alexandre Cabanel La naissance de Vénus », sur www.musee-orsay.fr (consulté le )
  76. a b et c Lacambre 1997, p. 45.
  77. « Œdipe et le Sphinx | Musée Gustave Moreau », sur musee-moreau.fr (consulté le )
  78. Mathieu 1998, p. 68.
  79. Mathieu 1994, p. 77.
  80. Mathieu 1998, p. 70.
  81. a b et c Mathieu 1994, p. 83.
  82. a b c et d Lacambre et al. 1998, p. 86.
  83. a b et c Mathieu 1994, p. 88.
  84. Selz 1978, p. 45.
  85. a b et c Forest 2010, p. 18.
  86. a et b Mathieu 1994, p. 86.
  87. a et b Mathieu 1998, p. 72.
  88. a et b Albums du Charivari (Wikisource)
  89. « Journal amusant : journal illustré, journal d'images, journal comique, critique, satirique, etc. », sur Gallica, .
  90. « Journal amusant : journal illustré, journal d'images, journal comique, critique, satirique, etc. », sur Gallica, (consulté le )
  91. Mathieu 1998, p. 76.
  92. a b et c Mathieu 1994, p. 90.
  93. Forest 2010, p. 17.
  94. a et b Mathieu 1994, p. 91.
  95. a et b Lacambre 1997.
  96. Lacambre 1997, p. 70.
  97. a et b Lacambre 1997, p. 70-71.
  98. a b et c Mathieu 1994, p. 102.
  99. a et b Mathieu 1998, p. 78.
  100. a b et c Mathieu 1994, p. 105.
  101. a et b Lacambre et al. 1998, p. pp. 99-101.
  102. a b et c Lacambre et al. 1998, p. 89.
  103. Lacambre 1997, p. 55.
  104. « Biographie | Musée Gustave Moreau », sur musee-moreau.fr (consulté le ).
  105. Mathieu 1994, p. 110.
  106. a b c et d Mathieu 1994, p. 113.
  107. Mathieu 1998, p. 80.
  108. Mathieu 1994, p. 115.
  109. Mathieu 1998, p. 83.
  110. Lacambre et al. 1998, p. 266.
  111. a et b Lacambre et al. 1998, p. 267.
  112. a b et c Selz 1978, p. 53.
  113. Brevet de chevalier de la Légion d'honneur, sur le site de la base Léonore.
  114. a et b Mathieu 1998, p. 92.
  115. a b c et d Mathieu 1998, p. 98.
  116. a b et c Lacambre et al. 1998, p. 124.
  117. Bertrand Marchal, Le symbolisme, Armand Colin, , 224 p. (ISBN 978-2-200-27403-0, lire en ligne)
  118. « Le saviez-vous ? : Le symbolisme et la peinture onirique », sur Connaissance des Arts, (consulté le )
  119. a b c et d Mathieu 1998, p. 102.
  120. Mathieu 1994, p. 134.
  121. Mathieu 1994, p. 135.
  122. a et b Mathieu 1994, p. 139.
  123. Mathieu 1994, p. 140.
  124. Françoise Lucbert, « Repères chronologiques », Vie des arts, vol. 39, no 159,‎ , p. 14–15 (ISSN 0042-5435 et 1923-3183, lire en ligne, consulté le )
  125. a b et c Mathieu 1998, p. 118.
  126. « Croix d'officier de la légion d'honneur de Gustave Moreau », sur le site de la RMN, consulté le .
  127. Mathieu 1998, p. 122.
  128. Mathieu 1998, p. 124.
  129. Mathieu 1998, p. 134.
  130. Fauteuil IX (cf. site de l'Académie des beaux-arts).
  131. Mathieu 1998, p. 22.
  132. a et b Lacambre 1997, p. 86.
  133. a et b Dottin-Orsini 2004, p. 121.
  134. Mathieu 1998, p. 148.
  135. a b et c Lacambre 1997, p. 62.
  136. Lacambre 1997, p. 62-64.
  137. a et b Lacambre 1997, p. 64.
  138. Mathieu 1998, p. 110.
  139. Mathieu 1998, p. 110-112.
  140. Jean-Charles Darmon, « Préface », dans Jean de La Fontaine, Fables, Librairie Générale Française, (ISBN 978-2-253-01004-3), p. 9
  141. Mathieu 1998, p. 112.
  142. Mathieu 1998, p. 112-114.
  143. a et b Mathieu 1998, p. 114.
  144. Lacambre 1997, p. 65.
  145. a et b Selz 1978, p. 56.
  146. Jean-Jacques Lévêque, Jean de La Fontaine, le conteur fabuleux, 1621-1695, ACR Édition, , 192 p. (ISBN 978-2-867-70088-0, lire en ligne), p. 90.
  147. Mathieu 1994, p. 225.
  148. a b et c Mathieu 1994, p. 225-226.
  149. a b et c Mathieu 1994, p. 233.
  150. a b et c Dottin-Orsini 2004, p. 125.
  151. « Gustave Moreau en ses écrits », Dossier de l'art, no 225, janvier 2015, p. 26-27.
  152. a b c et d Dottin-Orsini 2004, p. 122.
  153. Mathieu 1994, p. 234.
  154. a et b Mathieu 1994, p. 239.
  155. Mathieu 1994, p. 240.
  156. Mathieu 1994, p. 243-244.
  157. a et b Mathieu 1994, p. 245.
  158. Mathieu 1994, p. 244.
  159. Gilles Pellerin, « J.-K. Huysmans. Gustave Moreau, Détail (1884) », Études françaises, volume 21, numéro 1, printemps 1985, p. 32 (lire en ligne).
  160. a et b Mathieu 1994, p. 154.
  161. Mathieu 1994, p. 155.
  162. Lacambre 1997, p. 87.
  163. a b et c Mathieu 1994, p. 254.
  164. « Georges Méliès- Site officiel », sur www.melies.eu (consulté le )
  165. a b c et d Mathieu 1994, p. 253.
  166. Marie-Cécile Forest, Gustave Moreau. L'homme aux figures de cire, Somogy, , p. 149.
  167. a b c d e f g h et i Mathieu 1994, p. 258.
  168. a b et c Lacambre 1997, p. 88.
  169. a et b Mathieu 1994, p. 18.
  170. Mathieu 1994, p. 17.
  171. Mathieu 1998, p. 18.
  172. Mathieu 1994, p. 253-254.
  173. Mathieu 1994, p. 254-255.
  174. Ingres d’après une correspondance inédite,  Fac-similé disponible sur Wikisource (Wikisource)
  175. a b et c Mathieu 1994, p. 259.
  176. Mathieu & Lacambre 1997, p. 35.
  177. a b et c Mathieu & Lacambre 1997, p. 41.
  178. a b c et d Lacambre 1990, p. 9.
  179. a et b Mathieu 1994, p. 220.
  180. a b et c Lacambre 1997, p. 90.
  181. Lacambre 1990.
  182. Lacambre 1997, p. 91.
  183. a et b Mathieu & Lacambre 1997, p. 42.
  184. a et b Mathieu 1998, p. 174.
  185. a et b Mathieu 1994, p. 222.
  186. Tombeau de Gustave Moreau, sur le site appl-lachaise.net, consulté le .
  187. a b c d e et f Forest 2010, p. 9.
  188. a et b Forest 2010, p. 16.
  189. a b et c Forest 2010, p. 10.
  190. Valérie Duponchelle, « Gustave Moreau, un peintre peut cacher un sculpteur », Le Figaro,‎ (lire en ligne)
  191. a b c et d Forest 2010, p. 23.
  192. Jacques Thuillier, Nicolas Poussin, Paris, Flammarion, , 287 p. (ISBN 2-08-012513-3, 978-2-08-012513-2 et 2-08-012440-4, OCLC 32469857, SUDOC 003408388, lire en ligne), pp. 73-74
  193. Wassili Joseph, « De la peinture à la sculpture », Dossier de l'art, no 225, janvier 2015, p. 26-27.
  194. Forest 2010, p. 21-22.
  195. a b c d et e Forest 2010, p. 20.
  196. « Gustave Moreau. L'Homme aux figures de cire | Musée Gustave Moreau », sur musee-moreau.fr (consulté le ).
  197. Extrait du testament de Gustave Moreau, du 10 septembre 1897, sur le site gallica.fnf.fr, consulté le .
  198. Exposition des sculptures au musée Gustave-Moreau.
  199. Geneviève Lacambre, « Gustave Moreau et son musée », sur le site mairie9.paris.fr, consulté le .
  200. André Breton, préface de Ragnar Von Holten, L'Art fantastique de Gustave Moreau, Paris, Pauvert, 1960.
  201. Bénédite 1899, p. 17.
  202. a b c d et e Bénédite 1899, p. 18.
  203. a b c d et e Mathieu & Lacambre 1997, p. 30.
  204. a et b Thévenin 1897, p. 11.
  205. a et b Lacambre et al. 1998, p. 161.
  206. a b c d et e Lacambre et al. 1998, p. 229.
  207. Lacambre & Capodieci 2018, 20:20.
  208. Lacambre & Capodieci 2018, 24:00.
  209. Lacambre et al. 1998, p. 99.
  210. Lacambre et al. 1998, p. 130.
  211. Jean-Roger Soubiran, « L’éphèbe malmené dans l’œuvre de Gustave Moreau, une image récurrente révélatrice des fantasmes de l’artiste », dans Frédéric Chauvaud, Corps saccagés, Rennes, Presses universitaires de Rennes, (ISBN 9782753566606, lire en ligne), pp. 121-137
  212. a et b Edward Lucie-Smith, Le Symbolisme, Singapour, Thames & Hudson, , pp. 63-69
  213. a b c et d Bénédite 1899, p. 19.
  214. « Moreau, un homme à la mère. Immaturité et misogynie », Libération, 2 octobre 1998
  215. a b c d e f g et h Mathieu 1994, p. 164.
  216. a b et c Selz 1978, p. 51.
  217. a b c d et e Dottin-Orsini 1999.
  218. Selz 1978, p. 48.
  219. a b et c Mathieu 1994, p. 166.
  220. Dottin-Orsini 2004, p. 123-124.
  221. Dottin-Orsini 2004, p. 130.
  222. Mathieu 1994, p. 44.
  223. a et b Dottin-Orsini 2004, p. 129.
  224. a b et c Mathieu 1994, p. 119.
  225. a b et c Renan 1900, p. 99.
  226. a et b Renan 1900, p. 30.
  227. a et b Bénédite 1899, p. 20.
  228. a et b Lacambre & Capodieci 2018, 15:25.
  229. a b c d e f et g Renan 1900, p. 100.
  230. Jourdan, Fabienne., Orphée et les chrétiens : la réception du mythe d'Orphée dans la littérature chrétienne grecque des cinq premiers siècles, Paris/58-Clamecy, Belles lettres, 2010-2011, 486 p. (ISBN 978-2-251-18110-3, 2-251-18110-5 et 978-2-251-18111-0, OCLC 607484730)
  231. a et b Dottin-Orsini 2004, p. 131.
  232. Lacambre 1997, p. 69.
  233. Lacambre & Capodieci 2018, 13:00.
  234. Bijoy M. Trentin, « Gustave Moreau et les mythes : un regard Camp », dans Fabrice Flahutez et Thierry Dufrêne, Art et mythe, Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, (ISBN 9782821850811, lire en ligne), pp. 37-46
  235. Josephin Peladan, De l'Androgyne : théorie plastique, Paris, Allia, (1re éd. 1891), 79 p. (ISBN 978-2-84485-335-6 et 2-84485-335-8, OCLC 690410367).
  236. a et b Dottin-Orsini 2004, p. 128-131.
  237. a et b Lacambre et al. 1998, p. 134.
  238. Lacambre et al. 1998, p. 129.
  239. a et b Renan 1900, p. 102-104.
  240. a et b Renan 1900, p. 106-108.
  241. a et b Lacambre & Capodieci 2018, 5:35 - 12:00.
  242. Lacambre & Capodieci 2018, 15:90.
  243. Lacambre & Capodieci 2018, 23:45.
  244. Bénédite 1899, p. 20-21.
  245. Mathieu 1994, p. 219.
  246. Ébauches abstraites de Gustave Moreau au musée gustave Moreau, sur la base Joconde, site culture.gouv.fr.
  247. a et b Renan 1900, p. 36.
  248. Renan 1900, p. 39-40.
  249. Renan 1900, p. 40.
  250. « Encyclopédie de L'Agora | Calme serein et grandeur tranquille », sur Encyclopédie de L'Agora (consulté le )
  251. Darbellay 2015, p. 6.
  252. Darbellay 2015, p. 3.
  253. Darbellay 2015, p. 7.
  254. Darbellay 2015, p. 8.
  255. a et b Renan 1900, p. 42.
  256. Darbellay 2015, p. 1.
  257. a et b Renan 1900, p. 43.
  258. Renan 1900, p. 68.
  259. Rodolphe Rapetti, Le Symbolisme, Paris, Flammarion, , pp. 47-55
  260. Mathieu 1994, p. 184.
  261. Lacambre et al. 1998, p. 43.
  262. Mathieu & Lacambre 1997, p. 25.
  263. a b et c Mathieu & Lacambre 1997, p. 23.
  264. « Où voir les œuvres de Gustave Moreau ? | Musée Gustave Moreau », sur musee-moreau.fr (consulté le )

Bibliographie

[modifier | modifier le code]

Document utilisé pour la rédaction de l’article : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Chapitres d'ouvrages

[modifier | modifier le code]
  • Laurent Darbellay, « Gustave Moreau et les charmes de la belle inertie », dans Martin Rueff et Julien Zanetta, L'Expression des Émotions : Mélanges en l'honneur de Patrizia Lombardo, Genève, (ISBN 978-2-8399-1644-8, lire en ligne). Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article
  • Mireille Dottin-Orsini, « Portrait de femme : Gustave Moreau et Gustav-Adolf Mossa », dans Christine Bard, Un siècle d'antiféminisme, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-60285-9), pp. 119-132 Document utilisé pour la rédaction de l’article
  • Mireille Dottin-Orsini, « Femmes peintes, femmes (d)écrites : le cas Gustave Moreau », dans Andrée Mansau, Des femmes : images et écritures, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, (ISBN 2-85816-697-8), pp. 121-132 Document utilisé pour la rédaction de l’article
  • Claude Jamain, « La tête coupée. L’Orphée de Gustave Moreau », dans Claude Jamain, Idée de la voix : Études sur le lyrisme occidental, Rennes, Presses universitaires de Rennes, (ISBN 9782753546493, lire en ligne), pp. 149-162
  • Geneviève Lacambre, « De l'usage de la sculpture par les peintres : Gustave Moreau regarde Canova », dans La Sculpture au XIXe siècle : Mélanges pour Anne Pingeot, Paris, Nicolas Chaudun, , p. 166-169
  • Marie-France de Palacio, « La correspondance d’Italie de Gustave Moreau : un voyage intérieur », dans Pierre-Jean Dufief, La lettre de voyage : Actes du colloque de Brest novembre 2004, Rennes, Presses universitaires de Rennes, (ISBN 9782753547483, lire en ligne), pp. 225-234
  • Jean-Roger Soubiran, « L’éphèbe malmené dans l’œuvre de Gustave Moreau, une image récurrente révélatrice des fantasmes de l’artiste », dans Frédéric Chauvaud, Corps saccagés, Rennes, Presses universitaires de Rennes, (ISBN 9782753566606, lire en ligne), pp. 121-137
  • Bijoy M. Trentin, « Gustave Moreau et les mythes : un regard Camp », dans Fabrice Flahutez et Thierry Dufrêne, Art et mythe, Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, (ISBN 9782821850811, lire en ligne), pp. 37-46. Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article

Colloques et conférences

[modifier | modifier le code]
  • « Centenaire de la mort de Gustave Moreau (1898) ; colloque du  », Paris, Fondation Singer-Polignac et Société J.-K. Huysmans, 2001.
  • Luisa Capodieci et Geneviève Lacambre « Rêveries orientales d’un « assembleur de rêves » : Gustave Moreau » () (lire en ligne)Document utilisé pour la rédaction de l’article

Monographies sur Gustave Moreau

[modifier | modifier le code]

Monographies d'œuvres

[modifier | modifier le code]
  • Gilbert Bou, Gustave Moreau à Decazeville, Rodez, 2010 (ISBN 978-2-8126-0136-1).
  • Gustave Moreau, Écrits sur l'art, édition de Peter Cooke, Fontfroide, Bibliothèque artistique et littéraire, 2002.

Autres monographies

[modifier | modifier le code]

Catalogues d'exposition

[modifier | modifier le code]
  • Marie-Cécile Forest, Gustave Moreau. L'homme aux figures de cire, Somogy, (SUDOC 142676616, lire en ligne). Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article.
  • Marie-Cécile Forest et Daniel Marchesseau (dir.), Gustave Moreau - Mythes et chimères : aquarelles et dessins secrets du musée Gustave-Moreau, [catalogue d'exposition], Paris, musée de la Vie romantique, 2003.
  • Marie-Anne Sarda (éd.), Paysages de rêve de Gustave Moreau, Paris, 2004 (ISBN 2-85495-2189).
  • Geneviève Lacambre, Douglas W. Druick, Larry J. Feinberg et Susan Stein, Gustave Moreau 1826-1898, Tours, Réunion des musées nationaux, . Document utilisé pour la rédaction de l’article
  • Sophie Serra, Gustave Moreau : le chemin oublié, Rodez, Éditions au fil du temps, , 81 p. (ISBN 978-2-918298-17-5). Document utilisé pour la rédaction de l’article
  • Pierre-Louis Mathieu, « Gustave Moreau (1826-1898) », dans Nicole Bessec, 24e Salon de Montrouge, (lire en ligne). Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article
  • Anne Pingeot, Philippe Durey, Antoinette Le Normand-Romain et Isabelle Leroy-Jay Lemaistre, La Sculpture française au XIXe siècle : [exposition] ; Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 10 avril-28 juillet 1986, Paris, Réunion des musées nationaux, , 470 p. (ISBN 2-7118-2062-9). Document utilisé pour la rédaction de l’article
  • Anne Pingeot et Marie-Cécile Forest, Gustave Moreau : l'homme aux figures de cire, catalogue de l'exposition au musée national Gustave Moreau du au , Paris : Somogy éd., 2010.
  • Maïthé Vallès-Bled, Collection David et Ezra Nahmad : impressionnisme et audaces du XIXe siècle, Rodez, Éditions au fil du temps, XIXe siècle&rft.aulast=Vallès-Bled&rft.aufirst=Maïthé&rft.date=2013&rfr_id=info:sid/fr.wikipedia.org:Gustave Moreau">. Document utilisé pour la rédaction de l’article
  • Marie-Cécile Forest (dir.) (assistée d'Emmanuelle Macé), Gustave Moreau : vers le songe et l'abstrait, Paris, Somogy, Musée Gustave Moreau, , 191 p. (ISBN 978-2-7572-1391-9, BNF 45650931).
  • Emmanuelle Brugerolles (dir.), Quand Moreau signait Chassériau, Paris, Beaux-Arts de Paris éditions; 2005. (ISBN 2-84056-195-6)

Ouvrages généraux

[modifier | modifier le code]

Dictionnaires et encyclopédies

[modifier | modifier le code]

Filmographie

[modifier | modifier le code]
  • Gustave Moreau, 1961, film documentaire de court-métrage, réalisé par Nelly Kaplan, avec la voix d'André Breton, 22 minutes.

Iconographie

[modifier | modifier le code]
  • Anonyme, Portrait en pied, appuyé sur une canne, 1858, photographie, papier albuminé sur carton, 9 × 5,3 cm, Paris, musée Gustave Moreau.
  • Robert Jefferson Bingham, Portrait debout coupé à mi-jambes, derrière un fauteuil, après 1862, photographie sur papier albuminé, 8 × 5,7 cm, Paris, musée Gustave Moreau.

Liens externes

[modifier | modifier le code]

Sur les autres projets Wikimedia :